吉他教学——流行歌曲演唱的风格与技巧

2020-02-14
吉他流行技巧与练习 吉他教学 吉他教学技巧

流行歌曲的演唱讲求个性,歌星们在声音上的差异之大,演唱风格之多样,使得我们无法像在“美声唱法”中那样将其划分为几个声部(男高音、女中音等),即便是用“声线”这个时下非常流行,却又是莫名其妙的万能术语,也还是难以一一描述清楚。但我们还是可以根据其渊源以及发声特点、演唱风格归纳出几种典型的“唱法”。
“低吟唱法”(Crooning),形成于30年代。那个时候,许多酒吧、舞厅、夜总会里添置了电子扩音设备,歌手们开始对着“麦克风”(话筒)唱歌。“低吟唱法”就是在这样的背景中产生的。由于话筒的扩音作用,歌手们不必像歌剧演员那样竖着嗓子吼,也不必像有些民族歌手那样横着嗓子喊,他们只须用说话般的音量轻轻哼唱,众多的听众同样可以听得真真切切。一些非常细致的艺术处理方式,如一声轻微的叹息、一个小小的停顿,都能被纤毫毕现地展示出来。
早先的“低吟”歌手都是有着一定的美声基础的男中音或男低音。中国听众非常熟悉的平.克劳斯贝便是第一代低吟歌手。三四十年代“低吟”歌手演唱的抒情歌曲和爵士乐风格的歌曲是当时澈地歌曲的主流。50年代后,随着“摇滚乐”的兴起和民谣的复兴,流行乐坛不再是“低吟歌手”的一统天下了。但是“低吟唱法”并没有就此消亡,作为一种演唱方法,“低吟”对后来所有流行歌手的演唱产生了深远的影响。话筒的运用,声音的控制,旋律线条的连贯圆滑,歌词语气的表现,微颤音和气声运用等流行歌曲演唱的基本技巧在“低吟”中已经发展得相当成熟了。
民谣在世界各地的流行歌曲中都占有重要的地位。民谣歌手用“本嗓”演唱,与“低吟”相比,这种唱法一般不刻意追求声音的圆润和共鸣,音色扁平、自然,强调吐字的清晰和口语化。鼻音在“美声”和“低吟”唱法中都是很忌讳一个毛病,然而许多民谣歌手(如约翰.丹佛、鲍勃.迪伦)却喜欢使用带有浓重鼻音的演唱方式,这种鼻音具有独特的抒情色彩,尤其是在演唱平缓的叙述性歌曲时,会产生一种亲切自然、富有磁性的魅力。民谣还经常采用重唱的形式,主旋律往往放在中低音声部,而高声部的伴唱常用轻柔透明的假声来演唱,因而假声也是民谣演唱中的一个重要特征。
民谣唱法不仅限于民谣歌手,也包括一些摇滚歌手。如著名的“披头士”的大部分歌曲都是用民谣风格演唱的。
民谣唱法代表了流行歌曲演唱中平实自然的一面,而美国黑人歌手则使得流行歌曲的演唱增添了华丽的色彩。
美国黑人歌曲的渊源可上溯到奴隶制时期的田间号子,此后又陆续出现了灵歌(Spiritual)、福音歌(Gospel)、布鲁斯、索尔(Soul)等声乐体裁形式。黑人歌曲常采用一领众和的演唱形式,领唱者用呐喊、尖叫、抽泣、呜咽、滑音、颤音、假声等富于装饰性的演唱技巧,常常能将一些简单的旋律片断即兴演绎发展成极富感染力的毕彩乐句,产生出动人心魄的艺术效果。
富有激情和即兴装饰是美国黑人歌手演唱艺术的灵魂。许多摇滚乐歌手(尤其是硬摇滚和重金属摇滚歌手)的演唱风格也是由这种唱法衍生发展出来的。只不过摇滚歌手大都比较强调其嘶喊爆发的一面,而缺乏那种细腻的装饰技巧。
爵士乐出现后,美国黑人歌手又创造出一种高度炫技性的演唱方式。在与乐队的即兴交流中,他们用一些没有具体含义的衬词唱出各种复杂多变的节奏型(称为Scatting)或用人声来模仿爵士乐队中的各种乐器的音响(称为Vocalese)。
80年代兴起的饶舌乐(Rap,以急速的节奏念出歌词)在一定程度上也是这些高难度的人声表现方式的延续。以上介绍的是流行歌曲的几种比较典型的演唱风格。在千变万化的流行歌坛上,绝大部分的歌星并不固守某一种“唱法”,而往往是在这几种基本演唱风格的基础上,根据其自身的声音条件和特点并结合歌曲表现的需要,加以变化融和,从而形成自己独特的演唱方法和艺术风格。
音区与音色
人声音区的各个部分有着不同的色彩:高音区明亮,中音区柔美,低音区沉厚。流行歌曲的演唱通常也是遵循各音区的自然属性,发挥其自身的表现作用。但有时也会根据歌曲内容表现的需要而改变各音区的自然色彩。如《一无所有》的旋律常在高音区徘徊,但在演唱时却应该将音色处理得暗一些。倘若一味强调高音区的高亢明亮,就难以表现出歌曲中所蕴含着的那份执著和抗争。
流行歌曲的演唱追求的是本色自然,但许多初学演唱的人在一开始的时候并不能找到自己的“本色”,而往往是模仿录音带上自己喜欢的歌星的声音特征和发声方法。
流行歌坛中有许多嗓音嘶哑嘈杂的歌手,以至于引起这样的误解:只有沙嗓子才能当歌星。事实上,流行歌坛中的甜美圆润的歌手并不比沙嗓子的歌手少,只不过是沙嗓子的歌手因其音色的独特而更为人们所瞩目罢了。
对沙嗓间的崇尚并不是流行歌曲演唱中所独有的审美指向,在各国的民间音乐,尤其是我国的戏曲中,沙哑音色早已是习以为常的一种表现手段了。问题的关键并不在于音色的沙哑上,而是这种音色所能表现的情感的力度和深度。当人的情感达到极端状态时,常会伴随出现嗓音的沙哑。这种音色有时也会与某种特定的审美意象相联系:粗犷强悍的阳刚美,饱经沧桑的成熟美,这些都理颇具偶像魅力的。此外,流行歌曲中常见的反叛、挣扎、调侃和嘲讽等内容也适合于用沙哑的音色来表现。
嗓音沙哑的歌手在演唱不同类型的歌曲时,会对音色稍作调整,以适合歌曲的表现需要。如罗大佑唱《超级市民》时声音偏“破”偏“炸”,唱《痴痴的等》时偏“哑”偏“压”,而《沉默的表示》就干净柔和了许多。
每个人的嗓音都有其特定的音色。尽管这种音色有一定的伸缩性和可塑性,但嗓音的调整改变是有限度的,超出了限度,就会引起发声器官的疲劳。时间长了,还会引发病变。有许多声音甜美的歌手就是因为盲目模仿沙嗓子而毁坏了声带。断送了自己的艺术前程。
假声与气声
所谓“假声”是指演唱时通过有意识的控制而只使部分声带发生振动所发出来的声音,这种声音比由整个声带都振动的“真声”要高要弱,而且音色有一种晶亮透明的感觉。
大部分流行歌手(无论男女)是用真声演唱的,以获得一种自然、亲切、贴近口语的风格。有些女歌手(如齐豫、黄莺莺)在演唱音域较宽、艺术性较强的歌曲时则以假声为主的。男歌手在演唱伴唱声部时常用假声,如美国的“西蒙与伽芬科尔”重唱组中的伽芬科尔,和台湾“优客李林”重唱组中的林志炫等。这也是乡村音乐风格重唱的一个重要特征。但像“摩登谈话”(Modern Talking)中的主唱那样的纯用柔美的假声来演唱的男歌手是不多的。
发出优美的假声的关键是要有比较高的发声位置,在运用假声时要注意真假声之间衔接转换的光滑流畅,不能有断裂。一般说来,假声比较缺乏力度,但在必要时也可将假声转换成一种半真半假、半嘶半哑的叫喊。许多重金属摇滚乐歌手就喜欢用嘶哑的假声来演唱。
假声还可以作为一种修饰声音的方法,将真假声结合在一起的“混合声”能产生一种柔和、细腻、略带飘渺的艺术效果。比较一下童安格与屠洪纲演唱的《生命过客》,前者是用纯粹的真声,而后者用的是介于真假声之间的音色来演唱的。刘欢和齐秦演唱的《大约在冬季》也有这样的区别。
童安格的《忘不了》、伍思凯的《特别的爱给特别的你》所使用的真假声间的突然转换,朱哲琴的《一个真实的故事》结尾处用假声演唱的华彩段,都是流行歌曲中常见的假声应用方法。惠特妮.休斯顿的《所有的爱都留给你》中先用温馨的混合声在中低音区轻轻吟唱,然后用挺拔高亢的真声将歌曲逐渐推向高潮,及至歌曲的最高点,突然改用极柔美的假声。这是在演唱中运用真假声的转换变化来表现起伏跌宕的情感的一个优秀的范例。
国内常有所谓的“气声唱法”。其实“气声”并不成其为一种“唱法”,而是一种声音运用技巧。气声本无语格调高下之分,关键是不能滥用。若能抓准时机,运用得当,可以起到画龙点睛的作用。如美国歌星莱昂纳尔.里奇演唱的《你好》(Hello)在副歌处先是用激昂的声音反复铺陈,最后用气声轻轻送出一声“I love you”,很有表现力。台湾的邓丽君也是一位十分善于运用气声的歌手,与气声类似的还有“泣声”和“破音”。运用时也必须非常的谨慎。
“泣声”就是在歌声中掺入一些抽泣、哽咽的成分。包娜娜演唱《掌声响起》中“我的眼泪忍不住掉下来”的“掉”字上就非常得当地加了一点“泣声”。玛多娜唱过一首《这里爱情不复存在》(Love is not here any more),从头至尾“泣声”不绝,但在具体处理上很有层次。先是轻轻抽泣,然后从呜咽到放声痛哭,直至泣不成声。流行歌坛上还有一些被称为“催泪人”(Tearjerker)的歌手,如美国的埃迪.费谢(Eddie Fisher)、汤姆.琼斯(Tom Jones),他们的声音中总是带着一些“哭泣”。张学友和潘越云也善于在演唱时运用“哭腔”。以强气流冲击声带所造成的“破音”也是一种很有表现力的声音装饰技巧,刘欢演唱的《我心中的太阳》最后一句中的“我”字上就用了一点。

j961.COM精选阅读

吉他弹唱入门最新流行歌曲


《吉他弹唱入门最新流行歌曲》这本教材为大家收集了最新流行歌曲的吉他弹唱谱供大家学习。下面是小编给大家整理的吉他弹唱入门最新流行歌曲,供大家参阅!

吉他弹唱入门最新流行歌曲介绍

随着社会不断地发展,越来越多的流行音乐被人们接受和喜爱,同时各种音乐风格的乐器也成了人们现在所关注的焦点。

在庞大的钢琴进入更多家庭的同时,吉他以它独特的魅力占据了人们心中的音乐领地。它携带方便,演奏过程中又能轻松表达内心的情感。更多的音乐创作者在流行音乐成为主流艺术的今天,仍在不断地努力创作。从这一批批的新作品中不难发现,吉他在音乐中的重要地位,正是因为它音色的甘醇与甜美,使之得到更多人们的喜爱。

本书对吉他的发展史、演奏技巧以及乐理知识等都进行了详细的讲解,而且还有当今流行的经典弹唱曲目供选择。它能让大家不需要花费太多的时间就能自弹自唱,在音乐世界里自由翱翔。

吉他弹唱入门最新流行歌曲简介

随着社会不断地发展,越来越多的流行音乐被人们接受和喜爱,同时各种音乐风格的乐器也成了人们现在所关注的焦点。在庞大的钢琴进入更多家庭的同时,吉他以它独特的魅力占据了人们心中的音乐领地。它携带方便,演奏过程中又能轻松表达内心的情感。更多的音乐创作者在流行音乐成为主流艺术的今天,仍在不断地努力创作。

吉他弹唱入门最新流行歌曲基本信息吉他弹唱入门最新流行歌曲私奔吉他谱

吉他教学——吉他演奏与弹唱技巧


真正的吉他高手看着吉他谱就能弹奏,不会有任何迟疑,只需要看看谱子动动手指。看似轻而易举的动作,实则有很多技巧在里边。很多吉他教学课程上都会有所讲解,下面为大家总结了吉他演奏与弹唱时的技巧,仔细研读定有收获。
(1)好的持琴姿势
初学吉他的人很难理解姿势正确与否的重要性,所以弹奏了几年以后技巧就停滞下来。手和身体的姿势对于提高演奏技巧是非常重要的,正确的姿势才能使人感到舒服和放松。
每天练琴之前,必须利用一些时间来摸索能适合自己身长的手指特点的演奏姿势,而不是盲目模仿别人的演奏姿势,每个人的身高和手指的大小都是有区别的,这点必须注意。
(2)进入练习的第一步
多数演奏家每天开始练习时,都是先做一下活动手指的技巧,也就是“手指体操”。这样的练习方法对手指的灵活性很有好处。开始要用慢速而坚实的音来练习,注意每个指间的运用和连接以及音色、力度等。专门为了活动手指技巧的练习曲是容易找到的。
(3)音阶练习
音阶练习是解决两个手的配合和提高技巧最好的手段。练习时要注意持琴姿势、触弦、音质、音色、音的流畅、音的强弱、节奏的长短和圆滑音等技巧。
弹奏音阶是怎样保持左手指法的严密连接和不间断地依此相随是很重要的。右手个指用力的程度要尽可能一致。左手的运指方向要注意横向和纵向的流动。左手指的换弦、换指、换把位必须要有提前的准备动作。
要想获得快速流畅的音阶弹奏技巧,首先必须放慢速度来练习,只有在放慢速度的情况下,才能对每一个细节都不放过。单纯的追求快速而不讲究音准、音色的控制是不可取的。
音阶的练习方法可分为几个阶段来进行。在一个固定的把位上(如第一把为)反复练习。其次,可以进入塞戈维亚的24个大小调音阶练习,但是不要一开始就把24个音阶全部拿来做同样的练习,最初仅用C大调和A小调音阶,指法的连接和换把位完全熟练后,再投入所有的音阶练习。同时,也可以自己把音阶划分成各种形式(如各种各样的节奏、节拍、强弱、圆滑音等)来进行圆滑音练习是提高左手指技巧最好的手段。
(4)分解和弦练习
音阶练习之后,就可以进入分解和弦的练习。分解和弦是吉他音乐中最常用的基本手法,主要的技巧在与右手,右手弹奏的力量不是来自手腕、手臂,而是来自手指间的各种组合动作。这种动作不同于通常的手指工作,这时的手指必须适应所弹奏的和弦诸音。
专门为吉他训练的分解和弦技巧练习的内容非常多。索尔、朱里亚尼、阿古亚多、卡尔卡西、塔雷加等都有很出色的分解和弦练习曲。最好有系统性、计划性地进行练习。同时,也可以找一些带有分解和弦的每一乐曲片段,这样可以更多的了解音乐作品。分解和弦的弹奏是一种复杂的、头绪繁多的动作,在过去很多教材中,拇指的应用有些过分随便的情形。
因此,进入高级阶段时,感到吃力的人非常多,其原因就是没有把拇指的止弦弹法和勾弦弹法作有系统的练习。练习分解和弦最重要的是注意拇指和其他指的组合动作,特别是每个音的强弱控制,拇指的止弦弹奏必须能够在分解和弦的流动中得到充分的发挥。
(5)其他的练习内容
以上的技巧全部练习后,再有计划的选择有个性的练习曲,最后,练习你自己保留曲目,重点可放在不太熟练的曲目上。困难的乐句、乐段要放慢速度反复练习。
(6)丰富的音乐表现
一切技巧都不过是手段,音乐作品的内容得到充分的表现才是目的,有了清楚的目的,演奏者就能追求它、达到它,在自己的表演中体会它,这一切本身就是“技巧”问题。所以要尽力来理解音乐的内容,然后再根据自己的技巧和风格,由浅入深地选择适合自己表现的曲目。最后要说的是,争取多听各种优秀作品的演奏会,包括各种乐器的独奏、室内乐、交响乐以及国内外吉他演奏家演奏的唱片、盒带,这对提高自己的古典吉他演奏技巧很有帮助。

2022吉他教学——民谣弹奏与演唱如何能做到一致?


对于吉他入门初学民谣的琴友们来说,一定会遇到这样的情况,那就是:虽然左右手配合的很不错了,但是真正进入弹唱当中却是顾了左手顾不了右手,顾了唱顾不了弹。这是啥原因呢?造成上述几种情况的主要原因是由于自己的心、口、手独立性不强所致,那么吉他入门该怎样去培养这种独立性呢?你可从以下几点入手:
(1)首先,你要把所学的曲目唱熟、唱准,特别是歌曲旋律中较难掌握的切分、连线、休止、附点等;
(2)单独把曲目中用到的和弦转换练熟,特别是那些难度较大的和弦转换更要反复多练;
(3)单独把曲目中用到的节奏音型练熟,特别是那些较复杂的节奏音型更要反复多练;
(4)把左手的和弦与右手的节奏音型结合起来进行完整的伴奏练习,直到熟练为止;
(5)轻声哼唱全曲旋律并加入吉他伴奏;
(6)待哼唱与伴奏完全一致后,正式加入歌词进行自弹自唱。记住:弹唱时要做到旋律、和声、节奏三位一体。
这样,一首成功的吉他弹唱曲就顺利完成了!最后需要告诫大家的是:不要小瞧这短小的六点建议。如果你能真正按我所说的方法去练习的话,你的弹唱水平一定会达到像克莱普顿大师那样游刃有余。

吉他教学——弹唱时练习气息的方法与技巧


如今学习吉他的朋友们大多是学习吉他弹唱的,这次的吉他教学就和大家聊聊关于吉他弹唱的那点事儿。大家都知道,气息是歌唱之本,没有好的气息基础,歌是不可能唱好的。
有些同学唱到半句的时候没有声了;有的明知道唱的音不太准,可是嗓子就是不听话;有的唱起来忽强忽弱,气流不匀;有的唱到高音时力度不够等等,这些现象都与气息有关系,看气息不足和不会控制气息是两个突出的问题。
那么,怎样解决这两个问题呢?首先应该有一个健康的身体,这是歌唱的本钱。如果说有人认为,只要闭上眼睛听一个人说话,就可以知道他的身体状况的话,那么我说如果闭上睛眼听一个人歌唱,就更可以了解他的身体状况了。但光有一个健康的身体还不够,还要去练习,针对以上两个气息上的问题,练习方法也分两种。
解决唱歌气息不足的主要办法是进行跑步,清晨或上午最好,当然下午和晚上也可以,每天最好进行一次中长跑,一千米到三千米都可以,要根据自己的情况来定。跑步可以增大肺呼量,肺呼量增加了,气息也就深了。经常坚持跑步,气息无疑会得到很大的改善。

​另外,没事的时候,经常做一做深呼吸,然后慢慢将气吐出,也能增大肺呼量。解决气息控制不稳的主要办法是多唱、多练,因为只有多练唱,才能取得气息控制的经验。练多了、唱久了,气息控制也会逐渐稳定下来,这里需要提到的一点是及时的换气。有些同学换气少,当然气不够用,也就不可能很好地控制气息,一般拿来一首歌,应事先把换气的地方定下来,用笔标好,以免练习时忘掉。
除了在气口的地方换气以外,还有一个办法,叫做“偷气”,就是在没有气口的很长的句子中,找出一个恰当的地方迅速地吸“半口”﹙气来不及吸一口气﹚这种吸气如果运用得好,往往没有痕迹,所以称做“偷气”。这一技巧,大家不妨练一练。

民谣弹奏与演唱如何能做到一致?


对于吉他入门初学民谣的琴友们来说,一定会遇到这样的情况,那就是:虽然左右手配合的很不错了,但是真正进入弹唱当中却是顾了左手顾不了右手,顾了唱顾不了弹。这是啥原因呢?造成上述几种情况的主要原因是由于自己的心、口、手独立性不强所致,那么吉他入门该怎样去培养这种独立性呢?你可从以下几点入手:

(1)首先,你要把所学的曲目唱熟、唱准,特别是歌曲旋律中较难掌握的切分、连线、休止、附点等;

(2)单独把曲目中用到的和弦转换练熟,特别是那些难度较大的和弦转换更要反复多练;

(3)单独把曲目中用到的节奏音型练熟,特别是那些较复杂的节奏音型更要反复多练;

(4)把左手的和弦与右手的节奏音型结合起来进行完整的伴奏练习,直到熟练为止;

(5)轻声哼唱全曲旋律并加入吉他伴奏;

(6)待哼唱与伴奏完全一致后,正式加入歌词进行自弹自唱。记住:弹唱时要做到旋律、和声、节奏三位一体。

这样,一首成功的吉他弹唱曲就顺利完成了!最后需要告诫大家的是:不要小瞧这短小的六点建议。如果你能真正按我所说的方法去练习的话,你的弹唱水平一定会达到像克莱普顿大师那样游刃有余。

电吉他乐队风格之死亡金属的演奏弹唱技巧


电吉他乐队风格之死亡金属的演奏技巧

节奏部分

1.切分:突出潜在节奏感的初衷,最终让金属乐乐队选择了切分的方法——颠倒强、弱拍的原有顺序,顾名思义,强拍通常较弱而弱拍较强。虽然吉他是制造这种效果的首选乐器,但各种旋律的相互重叠和覆盖是得到这种效果的最有效方法,所以死亡金属一般还注意了突出双低音、黑金属则突出嘈杂、爆炸般效果的鼓来完成这一效果。切分的主要作用是激活潜在的节奏来驾驭整个作品,所以也经常可以听到死亡金属中采用双低音鼓和高音感十足的镲(炸镲)来为主要的构造层次切分.

2.复合节奏:通过复杂的演奏达到增强音乐的层次感一直是各种摇滚乐队的努力方向。改变直线型的结构最简单有效的方法就是将不同的节奏分割成较小的片段,并且让它们在一个较长的时间段里互相作用、互为补充。比如较常见的以吉他做为主要节奏乐器的同时加入贝司和鼓的背景节奏。尽管死亡金属总是给人一种杂乱无章的感觉,但无论速度、音色、强烈失真的效果都没有削弱复合节奏感。复合节奏不仅使音乐更加丰满而且可以有效地表现出较深层的音乐美感,这也正是死亡金属引人入胜的地方。如果再拥有不错的编曲和错落有致的重复旋律就一定会制造出不错的音乐氛围.

3.打击乐:死亡金属的打击乐自然都是非常极端,比如飞快的速度、低沉的音质和风驰电掣般的镲。打击乐在死亡金属中占有举足轻重的位置,在很大程度上“死亡感”应归功与它.

4.织体:多层次的节奏组成了主要的织体。例如,一个和弦在飞快的演奏中本身就具有它独立的层次和节奏,当它作为主导和弦的同时,它必然会带动其他乐手的变化。这样就形成了一个个性十足又相得益彰的整体结构。但最主要的音符不过两、三个,它们只不过是以不同的面孔反复出现在作品中。

旋律部分

1.谐和音:正规的旋律一般为较传统的死亡金属乐队所采用,这是由于受到了爵士乐和早期摇滚乐的影响。所以这种死亡金属比较有亲和力和主流倾向,自然也较容易为听众接受。比较有代表性的乐队如Atheist(无神论者)和AttheGate(大门处)。

2.不谐和音:当然是指那些采用不谐和的音符创造出的旋律。这肯定会产生一种邪恶、悲哀的感觉,而这却是死亡金属乐队争相效仿的创造方法,坦率地说这种音乐才够死亡。

3.无调性:没有调性、没有根音的音乐只能是古怪的和扭曲的,再加上不谐和音的大量融入,难免给人一种找不找北的感觉,死亡金属最令人头疼、最经典的地方正是在此。

结构部分

1.循环:指的是verse-chorus-verse(主歌-副歌-主歌)这样传统的行进方式,做为标准的歌曲组成方式,它同样为大部分的死亡金属乐队采用,但无调性削弱了这种标准的行进方式,所以经常会让人对此产生怀疑。

2.叙事体:大量的Riff形成一个承上启下的有序结构,在这种情况下单一的部分往往被忽略,这样这个有序结构就起到了像“讲故事”一样层层递进的效果。也有人将此称做“Riff沙拉”。

演唱部分

1.歌唱:这里的歌唱指的是较“正常”的演唱方式。不过这种演唱方法在死亡金属中的确很罕见,优美的嗓音外加励志的歌词?不过死亡金属的这种“正常”的演唱方式多以神秘主义为,倒是别有一番滋味。

2.喊叫:硬核/朋克喊叫式演唱方法还是经常出现在死亡金属中,不过更多是在主唱由沙哑咆哮转向爆发的那一刻,比如,“啊……!”“Die(死)……!”这些“表决心”的内容。一些比较倾向于硬核/朋克的死亡金属比较多地采用了这种演唱方法,但有些清晰和单调的演唱到底不够彻底的“死亡感”。

3.扭曲:应该怎样形容这种演唱方法呢?——“烟酒过度和吃盐太甚”的劈裂嗓音或被痰卡住喉咙的哽咽感?如果这个形容还不够传神,那你可以想想Motorhead的主唱LemmyKilmeister(其实真正的死亡歌手比他要厉害很多)。按道理大家都可以低沉沙哑地咆哮,但也就一两声而已,这可是个重体力活(奉劝体力不济的千万别轻易尝试,以免发生意外),但它却是死亡金属最为普遍的演唱方式。真不知这些人的嗓子到底是不是肉长的,而这也正是死亡金属最为鲜明的招牌,没这种嗓音还真是有种没着没落的感觉。不过,一般人根本别想听清他们到底在唱什么。

唱民谣歌曲的技巧


唱歌的时候,我们需要投入感情,才能使我们唱的民谣形象丰满起来。下面是小编给大家整理的唱民谣歌曲的技巧,供大家参阅!

唱民谣歌曲的技巧

如果想要自学,先先你要自学哪些内容。

首先我先来说说学习唱歌的几个大部分吧,首先是气息,气息是唱歌的基础和用到的最多的,想要学习好唱歌气息是第一个要学的,当然是你要做好前期的姿势啊 状态啊 一些准备好的前提下,只有有了充足的气息,你的歌声才会饱满,你唱歌才不会累。

紧接着就是发声,学会了气息,你还要会用它,那就是发声,学会发声你从此就摆脱了用嗓子吼的痛苦回忆了,有了正确的发声方法你会感觉自己唱歌再也不累了,而且比之前用嗓子喊的会更加好听,这就是发声。

然后我们要学习共鸣,其实我们身体中有很多的共鸣腔,你要找到它们,运用到你唱歌中,你的歌声会有神奇的效果,会变的丰富多彩,为什么有的人高音能唱上去,低音能唱下来?那就是因为他们很好的运用到了共鸣,唱高音的时候用的最多的就是头腔共鸣和鼻腔共鸣,唱中音歌曲的时候用的最多的是口腔共鸣,然而唱低音歌曲的时候你用到最多的就是胸腔共鸣。

最后呢我们会学习咬字,你把前面三项都学会以后,你的歌声肯定会跟之前大不一样!但是肯定会有人听着别扭,那是为什么?可能就是你的咬字了,看看港台明星们为什么普通话那么不标准但是唱歌的时候你却听不出来?那就是关于咬字了,对于南方的很多朋友来说,这一点一定要克服。

总的来说想学好唱歌就要把上面的四点攻克掉!一定要对自己有信心还要有坚持的恒心!学会了都是你的,学习唱歌最主要的就是信心和坚持!相信自己可以的!把方法教给大家了就要勤练习,现在好多歌手为什么唱歌那么厉害?跟平日每天的练习离不开的!当然还要正确的练习更重要

唱好民谣歌曲的练习步骤

第一阶段

以中声区训练为基础,掌握基本的发声方法,调节和锻炼肌肉以适应歌唱技术的需要。无论 哪一个声部,都应该从中声区开始训练。练中声区的音相对巩固后再逐步扩大音域,要知道声乐 学习要从基础入手,中声区是歌唱嗓音发展的基础,基础必须打得扎实,要记住欲速则不达 的道理。

第二阶段

是中声区的基础上,适当扩展音域,加强气息与共鸣的配合训练,练好过渡声区(即换声区的 训练),为进入头声区的训练打好基础。第二阶段的练习是关键的一环,需要花费的时间相对也比 较长,但千万要有耐心和信心,不要急于唱高音,要沉得住气,等这段音域巩固后,再进入高声区 的练习。

3第三阶段

即高声区的练习可以在比较巩固上两个阶段的基础上加强音量音高的训练,进一步扩大音域, 做较复杂的发声练习,使各声种达到理想的音高范围。这了阶级的练习要特别注意高、中、低三个 声区的统一,音的过渡不要发生裂痕和疙瘩,重点是加强头声区的训练,获取高位置的头腔共鸣, 从而达到统一声区的目标。这样我们歌唱发声的乐器基本制造完毕,可以唱一般难度较大的歌曲了

唱好民谣歌曲的练习曲

激起声

是当吸气完毕后,胸腔保持不动,声带先自然闭合,然后,再以恰当的气息冲击声带使之振动发声,这样发出来的声音结实有力,我们在发声训练如顿音、跳音的练习中常常使用,也用这种方法纠正声带漏气的毛病。此时与之相应的呼吸方法往往采用急吸急呼。

软起声

软起声是声带在开始闭合的动作时,气息也同时往外送,开声门与气息振动声带同时进行。这种方法气息的冲击力比较激起声要柔和,发出的声音比较平稳、舒展。我们发声训练中也常常在练连音和长音中采用,同时也用软起声的发音方法来纠正喉音的毛病,与之相应的呼吸方法往往采用缓吸缓呼法。

舒起声

舒起声是声门先开,然后气息再振动声带,它的特点是先出气而后发声,像叹气一样。在劳动号子中,常常用到这种起声法。在发声训练中,这种方法可用来纠正声音过于僵硬的毛病,在通俗唱法中使用较多,较口语化。总之,歌唱的起音首先要精神饱满,全身协调,根据不同类型的练声曲例来确定起音的方法,注意起音的音量不要过分强,以舒适的mf或mp音量为合适。

注意事项

要注意保护好自己的嗓子,适当地练唱,发声练习的时间,初学时20分钟一次为宜,以 后逐渐地加至半小时或一小时,坚持每天练习最重要,绝对避免用全音量来练习。大声地乱唱, 容易使歌唱器官受损。

在没有能力唱高音之前,切勿作高音练习,经常唱一组你最满意的音,选择曲目更要谨 慎,不要唱不适合自己的曲目。

每次练习应有新鲜感,精神集中,感兴趣地练习。

练习时要多用慢的、短的乐句作为最初的练习。

声乐训练特别需要时间,奇迹是没有的。百分之十的智慧,百分之九十的努力

电吉他教学——音乐风格的驾御能力


电吉他是一种高科技与艺术的完美结合,而且电吉他教学相比木吉他教学加入了类似于乐队等不确定因素,因此想要学好电吉他也不是件容易的事。我常看到一些人说自己又翻弹哪位大师的曲子原版了,谁谁谁的sweeping好快了,谁的速度200几了。
遇上以上的这些情况,那么恭喜你已经对电吉他这种乐器感兴趣了,对这种乐器的一部分属性有了认识,但这些却不是电吉他的全部,那我问你几个问题。
1、你会弹伴奏吗?
请不要笑,电吉他是现代科技的产物。那么它做出来的音乐其实就是现代音乐,现代音乐充斥着电子方面的东西。而且现代音乐的节奏多样化、和声学,以及音色其实都具有了新时代的意义。
你能否为一首歌很快找出一些很合适的节奏,让人耳目一新,这可是直接决定了你能否弹好金属这种风格。特别是现在的新金属风格,节奏的应用比以前更多样化。如果你不会弹节奏,就算你 solo弹得再好也白搭。
还有和声的应用,你懂7和弦,9和弦的用法吗,你能为爵士这种风格的歌曲伴奏吗?如果还不能,那你得补补这方面了,不要成天编个歌就用几个三和弦。另外大师的曲子为什么好听,除了听他的主奏外,伴奏上也豪不含糊。听听john petrucci的曲子,vai等大师的曲子,你就会发现伴奏和主奏同样重要 !
2、你创作力好吗?
弹了两年的吉他我就开始创作了,其实应该是从刚弹吉他就开始创作。电吉他这种乐器不象古典吉他。电吉他的音乐生命在于创作。那些翻弹曲子的人就算弹得再原版,充其量就是展现了自己的基本功过硬,练琴练得多。比如网上的台湾吉他手jerry c弹的卡农。可以看出他的弹吉他技术不错,但他是不是个优秀的吉他手就不得而知了,也许是,但网上那段视频绝对反映不出来。
3、你对音色的把握好吗?
你知道哪种音色适合那种弹奏方式吗,我告诉你没有绝对意义上的坏音色,只有不会把握音色的吉他手。
4、你的solo人性化吗?
先说说速度,速度没有一个定量的标准。你速度能弹200,那么这200的速度是建立在你弹奏什么的基础上的?半音阶?跨弦?笆音?就算你速度很快了,但你在一首歌中知道什么时候该快,什么时候该慢吗。不要一快起来就是些老透了的套路。弹solo更讲究的是呼吸。良好的应用节奏弹出的东西,比200多的东西更能打动人心。
其实速度是一个基本功,就像揉弦,推弦。当你翻弹别人的东西时,慢慢的一个一个音稳,慢慢的手指的能力提高了,不毕太在意自己速度弹到多少,其实慢慢的自己的速度就上去了(说基本功上去了更合适)我直到现在都不知道自己速度是多少,但却知道自己的水平是个什么样子。有些人速度弹到了200多可能还是不知道自己的水平处在一个什么样的位置吧。
5、终于你有自己的作品,你知道录音的调音吗技巧吗?
你知道一首歌各个声部怎样编配才不打架吗。你能保持你录音时的节奏准确性吗(录过音的吉他手可能都知道录音时和排练时感觉绝对不一样)你知道怎样去加效果吗,几千块的效果器可不是就让你调个失真和干琴音色玩玩。还有有些solo和节奏需要再加上一轨吗,怎样加?还有不要什么都靠录音师,只有你自己才最知道你想要的效果!总的来说,吉他水平的高低其实就是对各种音乐风格的驾御能力!

指弹吉他风格之:蓝草风格


代表早期传统乡村音乐的一种风格:由美国东南部的阿巴拉契亚山脉地区的“乡下人”组成的以弦乐器为主的乐队,演唱传统的歌曲,以高音人声作和声,基本的伴奏乐器包括:小提琴、吉他、曼陀林、五弦班卓琴和由小提琴制造者约翰.多皮埃拉(JohnDopyera,1893-1988年1月3日)发明的多布(Dobro)——一种用来以机械方式放大吉他声音的铝制圆锥体。“多皮埃拉兄弟”(DopyereBrothers)使用“多布”。比尔.门罗(BillMonroe)和“蓝草男孩”(BlueGrassBoy)在1939年加入了“大狂欢”(GrandOleOpry),并在1942年增加了班卓琴以加强节奏。厄尔.斯克鲁格斯(EarlScruggs)在1945年加入,他的演奏班卓琴的技术高超,在演奏中加入的即兴以及受爵士乐影响的精湛技巧和创造性使几乎绝迹的北卡罗莱纳风格获得了新生。门罗受黑人音乐的影响,尝试演奏受爵士乐影响的曼陀林风格,实际上他是有史以来弹得最快和最好的曼陀林演奏者之一。其他人如弗兰克.韦克.菲尔德(FrandWakeField)和约翰.达菲(JohnDuffey)受爵士乐的影响更大。门罗的音乐在1950年左右被开始叫做蓝草,但被认为是一种过时的、只代表少数人兴趣的风格。1959年,斯克鲁格斯以个人身份参加了第一届纽波特民歌音乐节(NewportFolkFesival),次年莱斯特.弗拉特(LesterFlatt)和厄尔.斯克鲁格斯与门罗参加了此音乐节。在60年代中期,随着乡村音乐的流行,出现了越来越多的民歌音乐节。“迪拉兹”(TheDillards)从密苏里来到洛杉矶,继续发展蓝草音乐,其他的西海岸乐队吸引了70年代的摇滚听众。电影《解救》(Deliverance)将镜头对准了蓝草音乐,并产生了热门单曲《决斗的班卓》(DuelingBanjos,1973年美国单曲榜第2名),由多面手埃里克.韦斯伯格(EricWeissberg)演奏班卓琴,史蒂夫.曼德尔(SteveMandel)演奏吉他。现代的“新草”(newgrass)风格吸引了大量的年轻的听众(有人把他们戏称为好草),例如,新草复兴乐队,核心人物萨姆.布什(SamBush,演奏小提琴/吉他/曼陀林)、柯蒂斯.伯奇(CutisBuch,吉他手)、考特尼.约翰逊(CourtneyJohnson,演奏班卓琴)、埃博.沃克(EboWalker,贝司手),他们除沃克外都是歌手。起专辑包括:《如此获利》(SoNet)、《飞鱼》(FlyingFish)、天堂》(Paradise)和《隆起的滑道》(RidgeRunner)。达菲在16年来一直不时地在舞台上出现,专辑包括:《反叛》(Rebel)、《糖山》(SugarHill),他们还在白宫进行过3次演出。里克.斯卡格斯(RickSkaggs)创作了受蓝草影响的乡村热门歌曲。

吉他教学方法——教你十招玩转布鲁斯风格


很多吉他爱好者玩吉他挺长时间了,除了刚学吉他入门那会、越到后面越没自己的风格,很多吉他高手们都苦于想试试其他风格,却不知从何下手?
今天我们就来聊一下另类的布鲁斯风格,布鲁斯是黑人蓝调演变来的,一些国外的摇滚乐里面也有一些布鲁斯成分。下面介绍10招让你玩吉他玩出布鲁斯的风格和味道。
1、强烈野蛮的左手颤音,是出味道的关键,包括推弦后的左手颤音;
2、运用好离调音是出味的关键,听出离调音再去研究它,以及运用它;
3、强化练习三连音
许多朋友练习四连音速度很快,也比较稳,但三连音感觉太差,在布鲁斯音阶中的味道出不来就是这个原因。强化自己,平时多听听布鲁斯音乐。
4、注意布鲁斯和弦的走向和变调;
5、跟随估计多 jam ,鼓点要三连音,浮点的感觉的,中速稍慢的开始练;
6、多听大师的专辑和视频 看他们的力度,颤音的幅度和技巧;
7、积累乐句更多的背诵下来,能哼唱下来,举一反三,到自己改编乐句,注意连接部分;
8、加强各个调、把位布鲁斯音阶的练习
不要满足会几个调的布鲁斯音阶,把上下把位的布鲁斯音阶连起来,把关系调的布鲁斯音阶也关联起来弹,在不同的布鲁斯音阶游走,练习各个把位的指型和连接。
9、学会各种结束SOLO的演奏,它是即兴SOLO的必修课;
10、熟练掌握各种推弦,尤其是慢推弦,和大小三度推弦,双音推弦,4分之1推弦,都很出味。

相关推荐更多 >