如何训练音色感?

2020-07-22
吉他打音技巧 吉他各种音技巧 吉他闷音技巧
wwW.J961.cOM色感,貌似正统的吉他教学课程中没有这个名词,但众乐手们应该都可以理解,我个人觉得音色感是可以通过训练得到提高的。我用的效果器是gt6,我就拿他做为训练设备,可能有不周全的地方,尽请理解。每个人都想听到好音色马上就能把他调出来,但结果大多不尽人意,设备可能是个大问题,但调试也很重要,本人的调音原则就是:分析和感觉。

分析篇:

抛开琴和音箱的因素,只针对效果器来说,音色“心脏”当然是前级放大器与音箱模拟器。就分析音色而言,一下子就听出来是哪种类型的放大器,是必须掌握的素质,而且只是第一步。训练方法,很简单——听,试。举例:marshall hi gain,这是一个比较常用也比较受青睐的放大器。你先调出他的声音,把其他的如延迟等都关了,感受一下。

找几段用hi gain弹奏的音乐,再比较比较。把你拥有的所有放大器种类都仔细听听,感觉一下,并记住他们的音色特点。用同样的方法也听听各种失真效果器的感觉。这都只是第一步,也就是说先能判断出是哪种类型的,当然,其他的效果如flanger等你都要知道是一种什么声音,这也是最基本的效果器知识。

感觉篇:

这是第2步,也是最后和最难的一步。种类已经分清楚了,接下来该是具体数值了。(做好花n小时调音的心理准备)我将逐个说来。

1、前级放大器

增益(gain):很多人喜欢把他开到头,也不是这样就不好,根据需要。如果是玩重型的,当然,失真要大。如果要颗粒感的话适中,清音要小。

高中低音:我觉得完全是精神力与思维能力上的训练。我们可以把他比做是一棵大树(千年参天的,呵呵)树叶相当于高音,树干相当于中音,树根相当于低音。只留前把其他的都关掉,调试下列几种模式,感受一下。

低高音大中音小,低中音大高音小,低中音零高音一半,中高音大低音小,等。一边调,一边把他们当作树的摸样,也就是把你调的模式强加于树的形状上。经过训练后,你对“树”就已经有感觉了,可以进行实践了。

2、音箱模拟器:

这个不用怎么多说,反差非常明显不用练都能听出来。

3、失真(distortion):

这里重点说说fuzz,我们叫他法滋器。据了解,od系列、mt系列几乎占领了我们世界,然而国内涉及fuzz的人并不多。在国外很多大师都用到fuzz,他给人感觉暖暖的圆圆的,有种内在的刚强。

4、均衡(eq):

像前一样的用“树感法”训练。我现在已经一下子就能听出x棵树是哪个部位突出,那个部位残疾,建议找一个7段eq来训练。其包括高中低音各一段,中高和中低各2段。我就是用这种训练的。(觉得7段eq很有囊括性和引导性)关于eq,大家去听srv。感受一下他的音色,他是eq命。:)eq的作用很大,他可以将烂的设备潜力发挥到极限,大家一定要好好调eq,不过,设备好的话可能不太用到,你需要的高低音好的琴和箱子都可以满足你。

5、延迟,合唱,混响:

这几个不用多说,大家去尝试着弄就可以感受到,这要说的是有些时候在失真里加合唱会有意外的效果哦。

6、特殊效果:

很多很多,哇音,whammy,相位,flanger等等等等~多多运用,会给你的音色带来意想不到的变化。至于调试方面各有各的特点,几乎每一项数值都可以大大改变他们效果,上手很容易。要想不要默守陈规,要大胆创新才行,希望此文多各位能有很大帮助。

j961.cOm小编推荐

如何结合自己的手型训练右手?


在任何吉他教学里,手指都是非常重要的。尽管大家每个人的手指都有着很大的差异,比如长短、粗细等,但每一种手指和手形都能够在吉他上找到“合适”的位置,这个位置就是我们平常说的“预备位置”或“右手的手型”,而以上所说的“合适”可以理解为:既能较好的使手指处于良好的运动状态,又能在把握琴弦方面方便和简洁。

在实际的演奏中这种“基本”手型并非一成不变例如:在用靠弦奏法的I。M指弹奏①―⑥弦的音阶,或特殊音色的寻求和某些特殊奏法等等,都需要手型有些变动甚至很大的变动,但绝不能因此就忽略它,而在实际上它能应用到更多的实际演奏中,良好的基本手型是今后训练任何一种基础技巧的基础,拥有良好的右手手型对日后吉他的进步和实际的演奏都非常的重要,相反,如果在初学阶段就养成了不良的手型和习惯,将会在以后严重的影响到右手的进步,所以初学者结合右手手型进行基础技巧训练是学习古典吉他的重要课题之一。

那么怎样才是“合适”的位置呢?

一、拇指(P)的位置与手腕的高度。

对于很多的教材中一直强调的“手腕要悬空”等问题并不是我现在所说的“高度”,我这里说的“高度”是指手腕与琴体平行的上下的高度。在摆好基本的持琴姿势后,首先将I,M,A三指轻放在①弦上,在手腕保持稳定和放松的情况下用P指顺次拨⑥―①弦,这时如果手腕过高则无法或很困难拨到②弦和①弦,如果手腕过低则将会影响到I,M,A三指的正常拨弦,理想的合适的手腕的高度应该是在保持手腕的稳定和放松的情况下,右手P指刚好能顺利的完成⑥―①现的拨弦。

二、基本手型

在完成以上课题并找到合适的手腕高度以后很自然的将P指轻放在第五弦上,将I,M指从一弦上分别放置到二,三弦上,保持放松的状态,这时的手型就是右手的基本手型了。

三、P指配合的手型练习

做好以上课题,P指做六,五,四弦上的靠弦和不靠弦练习,这时需要注意的除了右手的拨弦的动作要领,放松,以及保持手腕的稳定外,还要注意在一,二,三弦上I,M,A指仍然放松的放在弦上,不要离开。这时也很容易出现P指在运动时其他指紧张或手腕抖动的情况,必须小心避免并加以克服。在熟悉P指的低音弦的拨弦后,可将原来轻放在三,二弦上的I,M指同A指一起放在一弦上,做三,二弦是P指练习,要求同上。待熟悉以后可做六到二弦的组合练习,包括跨弦的练习。

四、I、M、A指配合的手型练习

将P指轻放在五弦或六弦上,首先做I,M,A指的一弦的靠弦练习,(初学的朋友可先做I,M指的靠弦练习)熟悉后将拇指轻放在四弦和三弦上做一弦是I,M,A指的靠弦练习,此时需要注意的除了拨弦的要求外,还应注意拇指无论放到哪个弦上都要保持手腕的稳定和拇指的放松。一弦熟悉后做二弦三弦的靠弦练习,要求同上,在做二,三弦的靠弦练习时,也要注意将手腕保持稳定,禁止出现手腕随之抬高的情况,待以上课题完全熟悉后做各个弦的组合练习。

五、以上所讲的课题,初学的朋友应该做为每日的练习和重点去掌握,注意循序渐进,经过长期的训练右手会从熟悉到进一步的熟悉,其实这也是右手在适应到把握到驾御的一个过程。

以上关于“手型”定位问题在各种的吉他教材中鲜能遇到,但要是从吉他的演奏中去分析演奏的要素,并结合琴与“自己”的诸多方面的因素,便不难获得适合自己的方法,所以我也向学习吉他的朋友说一点心得――研究它,也就是思考,学习,思考,学习的循环过程,同样,研究也寻要建立在了解之上,如果有人对你说“你这样演奏更好一些”你一定要问问为什么,并认真的进行分析和比较,不要不加思索的就去改。还有的时候适合别人的却不一定适合你。

希望以上所写能够给初学吉他的朋友一点帮助,由于仓促以上肯定有疏漏和不足的地方,希望各位朋友和吉他教师给予批评,指正和补充。

吉他、音箱、效果器如何调出电吉他的好音色


从开始接触乐器到现在整整30年了。在这段不算短的时间当中,资讯的取得从早期只能透过外国杂志以及表演的外国人偷学,到现在只要指尖一按,最新最快的资讯瞬间出现在你的电脑/平板/手机萤幕上。

音乐器材也是一样,早先只能迁就于在乐器行店的少数商品,到现在所有商品不管是代理商/乐器店引进,或是透过直购、代购,绝大部分的商品都几乎与国外同步。而器材本身在这30年当中更是日益精进,复刻品几乎以假乱真,处理音色的技术也日新月异。和30年前比较起来,实在不可同日而语。

我们现今生活在器材发展的黄金年代,随便走进一间琴行,任意挑一把吉他、一台吉他音响(无论是管机、晶体、数位模拟)、效果器、甚至像是拾音器这样的配件,不论是入门款或是专业级,都可以调到相对好听、可用的音色。对曾经经历过器材相对匮乏年代的我,现代的乐手们真的是很幸福!

不过诚如先前提到的,好听与可用的音色除了器材本身的品质之外,调整也扮演一个相当重要的角色。对这个主题,名吉他手同时也是Youtube上最受欢迎的器材评论家PeteThron提出了他的做法。以下是PeteThron针对三个对音色影响最明显的部分:吉他、效果器、以及音箱,分享一些调整的基础概念给大家参考。

弦高

这是第一个需要调整的部分。弦距离指板的高度到底应该多少因人而异。一般而言,弦高越低弹起来越容易,不过音色相对会因为琴弦的共振幅度小而稍受影响。反之,弦高越高琴弦的共振幅度较大音色会稍稍提升,然而牺牲掉的是弹奏时的容易程度。这没有一定的标准,每个人都有自己的喜好。不过就我的观察,大部分的吉他手包括我在内,会把弦高调低到不会打弦的范围来增加弹奏时的容易程度。

琴颈弧度

为了能将弦高调低而不会打弦,也不会在推弦时琴音突然不见,可以将琴颈稍稍调弯一点(相对于完全笔直)。我会建议在每次换弦之前可以检查一下琴颈弧度,如果有跑掉的话刚好趁换弦时做调整。

拾音器高度

拾音器的高度(拾音器与琴弦的距离)对音色与音量有显著的影响。拾音器越靠近琴弦时音量越大,但是此时拾音器上的磁石因为距离太近,弱化了琴弦的共振幅度干扰到音色,甚至影响音准产生调音上的困扰。拾音器越远离琴弦时琴弦的共振幅度较不受影响,音色较自然,然而音量却因距离太远而变小丧失了力道。

调整拾音器高度有两个重点:“甜点”(sweetspot,甜美音色出现时的高度)与平衡,而这时要靠的就是自己的耳朵。基本上建议在调整拾音器高度时将音箱设定在clean的音色,而且也不要加上任何的效果器。首先、你可以从任何一个拾音器开始,在clean的音色下弹奏。接着用你的耳朵去听然后开始调整拾音器的高度一直到你认为的“甜点”出现为止。然后依同样的方式调整下一个拾音器,直到所有拾音器的“甜点”都出现。

再来你开始试奏每个拾音器位置,包括两个拾音器一起作用位置。此时的重点则在于音量的平衡,微调到每一段位置的音量基本上差不多就大功告成了。大致上在调整完之后,看起来高音弦部分的高度会比低音弦部分的高度高,而靠近琴桥的拾音器整体高度也会比靠近琴颈的拾音器高度高

吉他音箱

调整音箱时可以在一开始把音色调整钮(或是中、高、低频调整钮)至中(1~10的话先调到5),然后慢慢的把音量调整到听起来舒适的程度。接着切到破音(如果有失真通道的话),由调整gain的大小听听看扩大机的失真表现。

再来便可以开始上下调整各个音色相关的调整钮,先大致了解每个调整钮对音色的影响程度与范围大小,然后在微调至想要的音色。记得在调整时,可以站在音箱前的不同位置听听看同样设定下音色的变化,这会有助于调整出真正喜欢的音色。

如果音箱上有brightswitch(或是brightinput,功能是让音色变亮),而且你决定要使用时,由于brightswitch在音色变亮下会让破音类效果器的声音听起来很刺耳,记得要检查并调整一下overdrive、fuzz、以及distortion的音色(tone)调整钮。建议在使用brightswitch时可以把破音类效果器的tone或treble调整钮转低(甚至转到很低),不够亮时再慢慢转回来。

有些音箱的音量调整钮上有高亮度的电容(brightcap)。这是为了让扩大机即使在较低的音量下还能产生明亮且清楚的音色。随着音量转大,亮度也会开始降低。当音量转到最大时,亮度电容理当没有作用。装有高亮度电容的音量调整钮跟brightswitch的作用相同,会影响破音类效果器的音色调整钮造成刺耳的破音。如果你不喜欢音箱在接效果器之后的音色,或是不满意在低音量下音色听起来毛边很多,建议可以请技师帮你更换不同数值的电容,或是干脆把电容拿掉。这是个很值得做的改装,而且不喜欢的话改回来也很容易。

至于在调整失真的时候,建议可以调整到整个音色快要爆开时然后降回来一点。真的不够破时再用一点boost或overdrive/distortion稍稍推一下即可。如果把破音调得太多会让你的音色不大有变化。想让音色凶一点时、弹奏时只要稍微用一下手劲即可。太多的破音会损失掉力道与动态,而且也做不到那种要破不破音色的美感。可以参考经典摇滚乐(尤其推荐AC/DC与早期VanHalen)的吉他音色当作调破音时的依据。像AC/DC的节奏吉他手MalcomYoung和EddieVanHalen都证明了音乐要猛,是不用靠很强的破音。

MalcomYoung

效果器

调整破音类的效果器的音色(overdrive、fuzz、以及distortion)时,建议将音量调整到踩下效果器时,出来的音量与没踩之前一样或是稍微大声一点,这样做是用效果器「推」音箱。由于失真下声音会被压缩,所以当踩下失真时会有音量变大的错觉,然而事实上就整体的频率而言其实是变低的。自己在家练习时没有感觉,不过乐队或表演时就会发现吉他的声音听不见了,尤其当你因为喜欢失真听起来比较自然与温暖时将tone或treble调低时,这个状况就会更明显。这是在调整效果器音量时要注意的地方。

以上是提供给大家的几个建议。分享这些个人的经验与通则,主要是希望可以协助各位在动手调整时有个参考。然而,真正最重要的是每个人都自由地去尝试,并且找出属于你自己喜爱的音色。毕竟,这是你的器材、你的音乐、你的特色!

吉他学习中的声乐训练


有关声乐的知识,其实就是弹唱中歌声的配合。在这一点上我也不算是很懂,可以给大家几个建议。(那些只弹不唱或者已经唱的很好听的可以自动忽略。)

不知道有没有人有这样的感觉,就是平常唱歌明明声音不小,但是一拿起吉他就有“劲”使不出来,声音不是太小就是没有张力。这跟坐姿与站姿的不同有一些关系,相信大家也都听过唱歌要气沉丹田,所有的声乐老师都会告诉你,站着挺胸抬头是唱歌最好的姿势。但是抱着吉他就不得不坐下了,所以我的建议是,多试着坐着唱。

当然,这还不是最主要的,有很多人就会说,我平时坐着唱也还好,一弹就不行了。那么现在拿起琴,端正地坐好清唱一下不要弹,怎么样,是不是什么问题也没有。这实际上就牵涉到弹琴的习惯上了,很多的初学者在一开始学琴时,会下意识地驼背去看指板,这样的姿势就压迫到胸腹腔,使得气流不通畅了。这样是永远没有办法唱好歌的。所以,在平常多注意自己的姿势,改掉这种习惯。在弹唱时也可以选择一些比较高的凳子,舒展全身. 接下来说的就是唱歌的方法问题,当然在现在的流行乐坛,怎么唱只要声音支撑得住,都可以。比如尚雯洁(她的唱法和杨乃文有些像,喉音很重,她那么唱可以,但是不要去模仿)当然,还有一些沙哑派。

我要说的是,什么样的方法可以帮助我们有效的唱,而且唱得优美。首先还是那句话,气息要沉下去,我们常常讲,唱歌是用气在唱,一定要沉在丹田。这样讲显然是没什么用的,这里给大家几个练习,相信很多人也知道打嘟噜:嘴唇闭上,用气息吹,形成两唇的(高速)振动,注意声带没有振动。(不知道这么说会不会懂,这个是锻炼气息)哼唱:放松双唇(可以闭上),轻哼,注意不要张大嘴,这是在锻炼“内打开”(我编的名词,如有雷同纯属巧合,意思是在放松闭嘴状态下打开喉咙)露:这个就是LULULU地唱,嘴唇要收圆。(假声的练习)

练习时可以先用123454321,然后用跳跃的音找支撑(LU 和A)。注意上面的练习打嘟噜是基础,如果你有自己的唱法其他可以不练,但那个应该还是要掌握的。建议练习顺序是打嘟噜 啊 哼唱 露。

最后就要讲一下我的唱歌方法了,就像上面说的,因为种种原因,唱不大声(或唱不上去)的人往往会采取一些方法唱歌,比如压喉,用力喊。如果你认为很好那也没什么,我在这里写一种比较好的调整喉咙(主要的错误位置)的方法。《歌唱学》中总结我国著名歌唱家沈湘的歌唱体系为“贴着咽壁吸着唱”,就是在歌唱中想象这一感觉,这样就自然而然地把各个器官调整到位。我自己找这种感觉的办法是,深吸一口气,体会吸气时喉咙的状态,在呼气时维持这种状态,找准感觉后在试着唱。但要注意,歌唱始终用的是腹部力量,不要(过度地)用喉咙唱。

当然,这只是初级的声乐知识,还有腔体的共鸣,发声的原理等等。但我们又不要做什么美声歌唱家(变成那样也够难受的),所以这么多应该够了。这是我第一次写文章,希望大家多多支持。鞠躬。

有高人看了之后一定要帮忙改改,毕竟声乐的事不是小事,唱法的问题可能是整个喉咙坏掉,有错一定要告诉我们这些菜鸟。

吉他弹唱时训练气息的方法



吉他入门后学弹唱,在吉他弹唱的教学里,气息乃歌唱之本,气息基础没有打好,是不可能唱好歌的。比如唱到半句的时候没有声了,唱起来忽强忽弱、气流不匀,高音时力度不够等。这些现象都与气息有关系,看气息不足和不会控制气息是两个突出的问题。

那么,怎样解决这两个问题呢?首先应该有一个健康的身体,这是歌唱的本钱。如果说有人认为,只要闭上眼睛听一个人说话,就可以知道他的身体状况的话,那么我说如果闭上睛眼听一个人歌唱,就更可以了解他的身体状况了。但光有一个健康的身体还不够,还要去练习,针对以上两个气息上的问题,练习方法也分两种。
解决唱歌气息不足的主要办法是进行跑步,清晨或上午最好,当然下午和晚上也可以,每天最好进行一次中长跑,一千米到三千米都可以,要根据自己的情况来定。跑步可以增大肺呼量,肺呼量增加了,气息也就深了。经常坚持跑步,气息无疑会得到很大的改善。
另外,没事的时候,经常做一做深呼吸,然后慢慢将气吐出,也能增大肺呼量。解决气息控制不稳的主要办法是多唱、多练,因为只有多练唱,才能取得气息控制的经验。练多了、唱久了,气息控制也会逐渐稳定下来。这里需要提到的一点是及时的换气。有些同学换气少,当然气不够用,也就不可能很好地控制气息,一般拿来一首歌,应事先把换气的地方定下来,用笔标好,以免练习时忘掉。这一点,经常被大家忽略。
除了在气口的地方换气以外,还有一个办法,叫做“偷气”,就是在没有气口的很长的句子中,找出一个恰当的地方迅速地吸“半口”﹙气来不及吸一口气﹚这种吸气如果运用得好,往往没有痕迹,所以称做“偷气”。这一技巧,大家不妨练一练。

吉它左右手的基本训练


1.1持琴

正确的持琴姿势至关重要,它可以保证演奏者最合理地利用身体所需用的关节、肌肉的运动而不至于很快产生疲劳。

必需一把高度合适的椅子和一个吉他专用脚凳。椅子不能有扶手,高度以双脚落地后大腿与地面平行为准。脚凳高度约15厘米左右,一般高度可调。

为了演奏的方便,应该坐在椅子的前部。左脚向前踩在脚凳上,右脚稍往后收一些,并略向右放。将吉他的下凹部放在左大腿上面,右大腿内侧紧靠吉他的底部,琴身稍倒向人体,上部与人胸部接触,右前臂放在吉他琴桥延长线略后位置,琴颈倾斜向上,琴头略高于肩。

此时检查一下身体各部分是否完全放松。左手自然抬起准备按弦(后面将专门讲解左手技巧)。左右手与吉他的接触完全是为了演奏的需要,不能用来协助琴身的稳定,否则将影响演奏灵活性。

1.2左手基本动作

手指的运动关节共有3个:从指尖到指根依次称为第1、2、3关节。

左手按弦各指的记号如下:

食指1

中指2

无名指3

小指4

左手拇指不用来按弦,应该伸直放在琴颈背部中线位置并与中指位置对准。左手手臂应自然下垂。左手各指按弦时,各关节自然弯曲,第一指节与指板面尽可能垂直,这样即省力、按弦又准确。按弦位置应靠近品丝(离品丝太远,会因按弦不实而产生杂音,若按在品丝上,声音发闷也会有杂音)。

左手各指按弦应用指尖的肉触弦,指甲会妨碍按弦,因此左手指甲尽量剪短。在演奏的过程中,除了大拇指指肚和按弦手指的指尖外,左手的任何部位不能与琴体接触。

左手的运指是需要特别强调的。

吉他指板大致可分为四各区域,以左手第一指(食指)所按的品格数作为把位的数序。(1)原把位,即第一把位。食指按第一格,以1、2、3、4指序4指可以按到第四格。(2)上把位,即第二到第九把位。以一指按第九格称作第九把位,4指可以按到第12格。(3)高把位,即第十到第十二把位。(4)超高把位,即十三把位以上。

在吉他的演奏中,有时左手需要做每一个手指负责按一个品格的动作,这时要求左手的柔韧性、扩张程度很好。有时左手需要做几个手指按在一个品格上的动作,这时左手手腕和手臂间的角度加大、手腕和拇指稍向琴头方向转动。

左手在指板上的移动动作可以分为两类:横向移动和纵向移动。

横向移动:手指不换把位,只是在?弦到?弦之间移动。此时以手臂带动手腕活动为主(手臂和手腕间的角度是变化的),手指保持于琴弦(平面)垂直的方向起落。

纵向移动:即换把移动。在分析换把移动之前,必需充分理解移指和跳指这两个不同概念。

移指动作指的是在运指过程中手指交替而不是同时离弦,跳指动作指的是在运指过程中手指出现全部离弦,将要按弦的手指越过按前一个音符的手指。

换把位动作是弦乐器最重要的基本功之一,换把动作的优劣直接影响到演奏的连贯性。换把的原则是:能用移指动作完成的换把就不要用跳指;必需用跳指动作完成的换把,也要在跳指前用移指动作来作为准备动作,预先向正在按音的手指靠近,进而超越正在按音的手指。

左手常犯的错误有:运指时只有跳指动作而没有移指动作;做跳指动作时,手指不离弦而在弦上滑过,产生杂音。

1.3右手基本动作

右手各指的符号如下:

拇指p(pulgar)

食指i(indice)

中指m(medio)

无名指a(anular)

小指ch(chico)

右手在吉他演奏中至关重要,技巧较复杂,需引起重视。

1.3.1右手指甲的修剪

历史上曾有指头派(代表人物为索尔,不留指甲,以指尖的肉来拨弦)和指甲派(代表人物为阿瓜多,纯粹用指甲来拨弦)。两种拨弦方式各有优缺点。经过几代演奏家的研究,目前认为以塞戈维亚为代表的现代派的拨弦方式最为科学。这种方法是先用指甲和指尖同时触弦,再用指甲拨弦。这种方法兼有指头派与指甲派的优点,而且音色的变化丰富。指甲的形状(请参考教师的指甲)和长度根据个人的情况不会完全相同。指甲必须用细砂纸(建议用2000号以上)打磨光滑,以保证拨弦音色。指甲露出指肚的长度基本为0.5-3mm。指甲的基本形状与触弦点见图示。

1.3.2右手的基本姿势

右手前臂轻放在琴体合适的位置,手腕自然放松保持凸起。拇指外侧放在第?弦上,i、m、a指分别放在第?、?、?弦上。稍稍调整一下各指的触弦角度,使各指做到指甲和指肉同时触弦。右手拨弦位置一般在音孔中心靠后的位置。在以后的演奏中必需一直保持这种姿势,切记!

1.3.3右手的拨弦要领

吉他演奏一般有两种拨弦方式。靠弦奏法(apoyando):拨弦后瞬间,手指靠在下根弦上;不靠弦奏法(alaire):拨弦后,手指不接触下根弦。

一般来说,靠弦奏法的音色比较浑厚,力度大了。不靠弦奏法音色柔美清晰,力度小,速度快。现在倾向于使用不靠弦奏法奏出靠弦音色,因此i、m、a各指用特殊的不靠弦奏法,仅仅p指使用靠弦奏法。重点训练i、m、a各指的发力、拨弦方法,触弦方式,使其发出浑厚的音色(后面将有专门的练习)。

右手i、m、a各指在拨弦过程中必需保持手指呈柔和的弯曲状(1、2、3关节均有一定的弯曲),拨弦时的主要运动关节为第3关节(有的教材称作第3关节发力)。P指应注意第2关节不可凹陷从而导致紧张。

拨弦过程实际上分为三个阶段:触弦、绷弦和放弦。

(1)触弦阶段:首先在保持右手基本姿势的前提下,为手指、手掌、手臂选择一个合适的角度和位置,以保证i、m、a三指能以指甲、指肉同时触弦,同时也使大拇指与弦保持较大的角度(不小于30度)。为做到指甲、指肉同时触弦,i、m、a三指放在第?弦上和琴弦构成的角度显然应该小于90度,而不是以前的观点:垂直于琴弦。从右手手背方向看,各指触弦点均不在指尖正中,而是有不同程度的偏向左侧。

(2)绷弦阶段:这是右手拨弦过程中最关键的动作。在完成触弦动作后,将弦沿垂直于面板的方向绷紧(可理解为压弦,此时的手指一定要按要求做到弧形形状,以第3关节运动为主,第1关节形状保持不要凹陷)。这一绷弦过程需要长期的练习,做到肌肉记忆。

(3)放弦阶段:放弦犹如拉满弓后的放箭。放弦的动作要干脆、果断,离弦的瞬间,手指的运动方向一定要和琴弦垂直,以免因指甲摩擦琴弦而产生杂音(特别是在弹奏?、、?弦时)

2.1基本练习顺序

2.1.1移指练习

属于左手手形联系,每日必须练习。乐谱见第五章中3音阶练习第(4)条。该谱是?弦上的移指练习谱,左手是1、2、3、4指循环按在吉他的第1、2、3、4品、第2、3、4、5品直到4指按在第12品再返回。熟练后应该移指做到琴弦的最后一品位置。其他各弦上的练习都要做,谱见第四章(4)移指练习。

练习要求:

1.速度为每分钟60个音或更慢

2.左手大拇指伸直并与中指严格对准

3.保持正确的手形,包括:手指第一指节尽量垂直按弦、垂直起落,每一关节保持弯曲弧度(尤其第三关节不可凹陷),1、2、3、4指第三关节的连线要和琴弦平行等。

4.关键问题是放松。任一指按弦时其他指必须放松,按弦手指完成动作后立即放松,手腕、手臂随时放松。练习的慢速是体会放松的前提。

5.移指过程。1指按弦,2指按弦后1指停在原处并立即放松,3指按弦后1指、2指停在原处并立即放松,4指按弦的同时1、2、3指与拇指抬起,准备做下一品的动作反复。

6.右手配合:弹奏??弦时用p指,此时i、m、a指分别放松放在???弦上,弹奏?弦时用只用i指,此时p指放松放在?、或?弦上,m、a指分别放松放在?、?弦上,弹奏?、?弦的情况类似。

2.1.2拨弦动作练习

属于右手手形练习,应充分重视。基本手形为i、m、a指分别放松放在???弦上,p指放松放在?、或?弦上,注意触弦位置应正确。练习动作要很慢。

练习要求:1.p指练习。触弦,垂至于琴面板压弦(蹦弦)并保持,放松(

不发声),反复压弦并保持,放松练习。然后做触弦、压弦、放弦(发声)练习。

2.i、m、a指练习。例如a指练习,保持右手基本手形,a指在?弦上练习。触弦,垂至于琴面板压弦(蹦弦)并保持,放松(不发声),反复压弦并保持,放松练习。然后做触弦、压弦、放弦(发声)练习。压弦时注意该指第一关节保持自然弧形不要凹陷。

论弹奏训练与乐理学习的关系


我想问,你能准确弹奏出吉他的各个音阶么?或者说你很清楚各种和弦的构成音么?显然这是一个非常费力费时的工程,但是如果你想做为一名成功的吉他手,那一定要明白这些内容。不过这只是一个开始, 那么要怎么样去运用呢? 你需要大量的练习,学习谱子,思考旋律, 然后反复练习并且熟练了,才会出效果( 专业和业余的差别就在这里了,如果不是以音乐做为专业的人,恐怕很 难挤出一天6到8小时甚至更多的时间去练习这些东西)。

就象朱家明老师说的,你在即兴的时候,脑子里要反映什么呢? 首先要有一个纵向的反映, 也就是说你现在要弹这个小节使用的是什么和弦,这个和弦有那些和弦内 音构成,可以组成什么音阶, 然后要有一个横向的反映,也就是你下一个小节和声要进行到哪 里,你该怎么样处理这个小节和下个小节不同和弦之间的连接问题

另外别老觉得大师也都是玩手癖什么的,没错,大师几乎都有自己的手癖,但是他们是怎么对待手癖的呢?

所谓手癖, 只是一种演奏的习惯, 可能A 喜欢用这么一个技巧来表现音乐, B 喜欢用这么一个音 阶来表现音乐, 但是虽然这个习惯可能开始就是一种肌肉记忆,到后来, 你在用到自己的音乐里的时候( 不是练习 ), 一定要明白: 我喜欢用的这个手癖, 是哪几个音构成的( 每次演奏的时候, 最好脑子里都能反映出演奏的是哪几个音, 当然如果你是固定调思维模式更好 )? 为什么用这几个音? 他们用在音乐里有什么样的效果?应该在什么时候用在音乐里会比较好听??

明白了这个, 你可能就慢慢的发现, 自己也能象某某大师一样把手癖用在好听的音乐里了, 而不是象国内的某某"大师"那样弹琴总象耍杂技,这是我最近学习的一些总结和思考, 希望对大家有帮助。

任何一种音乐都一定会有自己独特的音阶和声的,先知道他们是由什么音组成,然后在哪种情况里最常用,这是第一步!然后再练,练完了再用!总之就是从了解--练习--使用--灵活运用--创造!

其实学好乐理可不只是看看乐理书,背背和弦,看看五线谱之类的枯燥乏味机械运动,它应 该还包括视唱练耳,音乐风格感受与学习 等活动,比如你光看书本上说,C7和弦构成音是1 3 5 b7,然后就不加思索的背诵和弦,背诵指板上的把位,这样有什么用呢?你没有结合你的耳朵 的感受,没有结合音乐的感受,当一个C调blues 1级和弦扫出来的时候,你能察觉到 那就是你 曾经背过的 C7和弦吗?你能立刻反映出 你弹奏的b7音与和声配合的音乐效果吗?当你背诵了一 个D7和弦,一个G7和弦,当一个D7 G7 1 4走向的funk曲子出来的时候,你能够不依靠手辟,清 清楚楚知道自己弹奏的1345 6b7级音组成的律动正在强调哪一个和弦音符吗?当你背诵了一个 CM7 Dm7b5的连接,你能根据鼓手的boosa nova律动,弹出符合boosa风格的贝斯伴奏吗?这些东 西和弦,音阶,节奏型,再你背诵了之后,和你的耳朵挂钩,和你了解的音乐风格挂 钩后,你才真正学会了乐理。而不再困惑于背诵了一堆书本,练了全指板把位音阶后,发 现自己思想依然空虚,弹琴依然自由自在,缺乏理论指导的问题。

调试音色-失真篇


很多朋友跟我说他们在调失真音色的时候总是不能调出自己满意的音色来,感到很苦恼,效果器也是一换再换,但效果却总是差强人意。我想对于很多人可能都有类似的感受,那我就写一点自己浅薄的经验来与大家分享。

第一,调失真的时候要搞清楚你想调的失真是什么样的,比方说是轻失真还是重失真,是电子管味道很浓、很固体的,还是那种粉碎感的,这个确定下来后,再开始动手。

第二,如果有条件的话最好能够找一个参照物,也就是说最好能有一个比较好的失真音色作为范本。你可以找自己喜欢乐队的歌曲里面的音色来听,反复地多听一些,这样就能够掌握他们的音色的基础是什么。但要知道,很多乐队录音室作品CD里面的声音是经过高质量的录音和混音后的声音,并不是原始的声音,所以我建议大家最好找现场演出的声音来听,这样就不会受到误导了。

第三,充分利用你手里面的效果器材。每个人的喜好不一样,每个人的器材肯定也不一样,所以对于不同人有不同的方法,我下面就简要地说说。

很多人喜欢用单块效果器,没错,用单块效果器可以调出很好的声音,但是如果你有一个更好的吉他音箱那就更完美了。为什么呢?其实像国外很多吉他手他们的失真音色更多的是*音响上面的失真来完成的,所以一个很好的音箱对于你来讲是必不可少的。如果你有个不错的电子管音箱,那么你就可以用它的失真来当你的原始失真音源。如果喜欢重金属音乐的话,你可以把音响上面的失真调到接近最大的四分之一处,这样听起来失真会很浓、很重,然后用音箱均衡来调整音色。比如说Marshall音箱的调节就是失真度及均衡的高低音开到最大,Contour(轮廓,音色的镶边)也开到最大,而中音则开到最小。这样的声音听起来充满力量,如切割机一般的声音,高低频丰富,是所谓的Hi-Gain失真。很多ThrashMetal乐队经常用这样的音色,比如Metallica、Pantera等,但是Megadeth的声音失真相对就比较弱一点,而且中频比较高,声音听起来会更加结实饱满。

轻失真或者弱失真就用音箱上面的overdrive过载就可以做出来,把过载开大,利用电子管天然过载的声音就可以。这种声音对于喜欢Blues,Poprock的朋友来说是很有用的,国外很多乐队里面的那种清脆悦耳的轻失真都是这样来做出来的。弹Blues时,轻失真均衡的中频和高频要大一些,这样听起来有更多的六七十年代效果,弹Poprock音色的均衡低频和高频要大一些,这样声音比较硬朗。

有人会问:我手里的失真单块岂不是浪费了吗?不浪费,我们可以用它来做Solo音色。很多人在做Solo音色的时候似乎觉得失真度是越大越好的,除非是有人特意要那种很弱的效果。失真的增大可以使我们轻易地取得很长的延音(Sustain),失真度越大,延音越长,而弹起来也就越轻松。失真度对音色的改变是很有影响的,对Solo的音色影响不如对节奏音色的影响那么大。所以我们就利用手中的失真单块,把失真单块的失真度调到接近最小,tone调到最大。当你谈节奏的时候,单块是关闭的,当你需要solo的时候就踩开,你会发现失真好像大了,而且弹起来对于pick力度的变化反应不那么灵敏,音色更通透、空旷了。这是由于我们加了这个单块使得输入到音箱的信号增强了。很多大师都是这么使用的,比如Nuno用的是Pro-corat的Overdrive和Hughs&katerner音箱失真;Yngwie用的是Dod的Overdrive和Marshall音箱;SteveVai用的是Boss的Ds-1和Bogner音箱失真等等。

如果我们用的是重金属类的失真单块,就可以不用音箱失真了。用重金属单块的音色就很好了,比如说Boss的Mt-2,它上面的调节钮就有高中低音的调整,而且中音部分的扫频(Midseq)基本上类似于音色的镶边,调它可以做出粉碎感和颗粒感很强的音色来,而且说明书上面也有很多音色的调节方法,我就不一一叙述了。但是值得一提的是,如果感到效果器上面的某个地方还是不尽如人意,那再去调整音箱上面的均衡,一般来说,音响上面的均衡都在中间就可以了。然后,Solo部分可以用压缩单块来进行信号的放大处理,Boss、Dod和Mxr的压缩都很棒,注意压缩的量不要太大,压缩比一般在2:1到4:1之间就可以了。而且如果不弹Solo的时候最好不要开压缩或者当信号增强用的失真,因为这样弹琴时拨片的力度反映很不明显,对于演奏者来说不好控制音乐的轻重和情绪的变化。

还有很多人用合成式效果器,其实这是最容易的一种方法,因为合成式效果器把压缩、失真、均衡等等都做在了一块,很方便。但是一些便宜的产品可能会存在声音不真实的现象,不过那也没办法。就拿Boss的Gt-6来举例,Gt-6是一个性价比很高的产品,它集合了BOSS公司所有最经典最受欢迎的吉他效果器和最新推出的吉他效果器,像OD-1,DS-1,MT-2,CH—1,DD-3等等,可以说拥有了GT-6就等于拥有了BOSS公司的所有吉他单块效果器。这样我们就能方便的选择使用那种效果器来做音色了,方法和上面我所说的用单块做音色的程序是一样的,只不过要*你自己在它的菜单里面仔细的调整了,下次有机会再向大家说说Gt-6的参数和做音色的方法吧。

第四,好好地调整一下你手里的吉他,如果总感觉失真或者音量偏小、声音很软的话,你就把琴上面的拾音器向上调一点,只要不妨碍弹琴就行了,这样拾音器的功率会增大一点,弹起来也就会更灵敏、更舒服一些。还有,换套新的琴弦也是改进音色的好方法,新弦的声音更清脆,所以失真音色也就会更好一些,听起来好像比原来大一些。

第五,噪音问题。这个问题很多人头疼,其实失真严格说来也是噪音,没办法,有失真肯定会有噪音,适当的减少失真量是减少噪音的好方法。我不主张开大噪音门或者降噪开关一类的东西,因为这样你的音色会变得很僵硬,尤其是音色的尾部会像被砍断一样难听。失真量多大合适?不同的音乐有不同的需要,不能一概而论,我们就拿重金属音色来说吧,我认为你站在音箱(比较大的音箱100瓦左右的)前面1至2米处,背对音箱拧开琴的音量然后放开双手,如果逐渐地产生自然回授的啸叫声就说明失真度比较合适,要是马上就叫的话说明失真度大了,要是没声的话可以适当增加失真度。其他的音乐我就不一一举例了,只不过要记住不是失真度越大越好,也不是越小越好,调出适合你自己音乐的失真,才是最好的。

作者:polly

相关推荐更多 >