民谣吉他的一些弹奏技巧

2020-07-09
一些吉他的技巧 吉他的一些技巧 民谣吉他弹奏技巧

民谣吉他的演奏技巧都有哪些呢?下面我们一起来看看!

一、滑音

还记的圆滑音吗?圆滑音和装饰音的左手指击弦和钩弦使琴弦发出声音,在民谣吉他六线谱它们分别是用H和P来表示。

滑音是吉他上的一种弹奏技巧。滑音是左手指在同一根弦上由一个品位滑到另一个品位而使琴发出声音,不需要右手的参与。分为上行滑音和下行滑音。在吉他六线谱中用S表示。

弹奏方法:

滑音第一个音的左手指按好,右手拨出,然后不离开指板滑向下个音位,下行同样由第一个音滑向第二个音,也不离开指板。在弹奏时注意左手指要垂直按弦,滑行时手指不能松动,力度均匀适中,滑动平稳,同时还要注意左手拇指的放松。

二、止音

止音也叫着消音。在音乐表现上音可以分为圆滑的,和跳跃的。要出现跳跃的音符就需要将拨响的音止住。

有两种方法:

1.右手指拨完弦后再将拨弦的手指轻放在弦上,可以是同一拨弦的指也可以是其它手指。这样就将音止住。

2.右手拨完弦后将左手指微微抬起,注意左手指不可以离开弦,这样我们也可以把音止住。

三、拍弦

拍弦是右手食指、中指、无名指微微弯曲,力贯指尖拍打琴弦。注意食指、中指、无名指要并拢,这样手指就不会滑到琴弦下。

这是一段谱:

也可以右手握拳,用手指的第一指节去拍击琴弦。这是一种木吉他味道很浓的技巧。典型例子是田震的《干杯,朋友》。

四、制音

也叫闷音。分为右手制音和左手制音两种,用在Pick的演奏中。

左手制音是用左手指轻轻贴着琴弦,右手照常演奏。右手制音是用右手掌内侧轻压住靠近琴桥的弦,使弦不能完全振动发音。

这样可以发出沉重、郁闷的声音。注意不管是左手还是右手一定不可以将弦闷死,发不出音,也不能闷不住弦。

这是一段左手制音的谱,注意和切音不同:

五、推弦

左手拇指与食指轻轻夹住琴颈,按弦时装动手腕,琴弦因为弯曲后产生张力而音程增大。用在Pick吉他演奏中。分为半音推弦、1/4推弦;全音推弦;小三度推弦或小三度以上推弦。

六、揉弦

揉弦是为了改善音色用的。拨弦发音的同时,将左手指揉动,拇指放松依附于琴颈。四品和四品以下沿琴弦左右移动,振幅大。四品以上可以沿琴弦上下移动。在你需要的地方都加上,可以改善音色。注意左手指必须压紧,感到是指骨控制着揉弦。

希望对大家有用吧,不过一定要多多练习喔!

j961.cOm小编推荐

民谣吉他初学者应该掌握的一些问题


我应该着重练些什么呢?和弦,音阶,还是歌曲?……
我身边有好多的教材、歌谱、练习曲,可每当我拿起吉他时总是不知所措,不知该练些什么…… "
这是一个时常会困扰着吉他初学者的问题,即使是一个有一定水平的吉他演奏着,有时也会遇到这样的情况。这是一种麻痹的,凝固的感觉,对我们的进步和提高来说是一个很大的障碍,我们必须想办法解决。这种感觉的出现是一个信号,它在告戒你,虽然你很努力的练习,但是你学习的方法存在问题。
探究事物的细节是一件艰难的事情,任何形式的学习都是这样。知道为什么会艰难吗?因为只有一个人才能使你坐下来,专心面对某一件具体的事情,不断的研究,不断的复习,制定目标,并且看到成功,那个人就是你自己。有些人在不知所措的时候,他不知道该如何面对和超越,他不知道在这个时候应该先停下来,思考,观察,分析,然后制订一个新的计划。
这其实就象是你正在走进你的房间,屋里乱的一塌糊涂,所有的东西被胡乱扔地到处都是,你必须把屋子收拾干净。你在一开始可能会出现这样的感觉:脏乱的情形使你心烦意乱,精神接近崩溃,还没干一会儿就感到疲惫了。但是你必须把这些事情都要干完,唯一的办法就是,先停下来,集中精力,好好想想应该如何去干,从哪里开始,然后是哪里,一次干好一件事,逐步完成。一旦你这样去考虑了,你的精神也就有了活力了。
当然这种集中精力思考的有效性是以你对全局有一个宏观的认识,并且知道自己所要达到的目的为前提的。如果你在收拾房间的时候,根本不知道什么东西该放在什么地方,那么你再集中精力思考,也不会有太大帮助。你必须实先决定好每件东西要放在哪里,然后再一样样摆好。这个做"决定"的部分对学生来说是困难的,因为他们不知道成为一个音乐家的过程,而无法下决定。他们不知道应该先练习什么,应该先掌握什么技巧,应该先达到什么目标。因此他们很容易被众多的教学资料弄的不知所措,买一本教材比从一本教材中真正学到东西要容易的多。
当然,指定正确的课程应该是老师的工作,但有许多的吉他爱好者是没有老师的,况且有很多的老师并不是很负责任的。你要抱有的最好的态度就是:依靠自己。即使你已经有一个很好的老师了,也不要放松自己对自己负责的态度,要学会自我控制,有条理性。你要明白的第一点就是,制订和履行你每天的练琴计划是你自己的职责。你需要努力,你需要把要做的事情写出来,然后照计划练,你需要尝试,你需要回顾一天的结果,然后根据结果来调整你的计划,以使你第二天的努力能更有效果。
在我多年的学琴过程中,我从来没有碰到过一个老师试图很有条理的来安排我的练习,我不得不自己来学着安排。我并不认为没有一个负责的老师是一件好事,我只是觉得很多吉他学生都会遇到同样的情况,我要告诉他们我当初所体验到的:如果没有一个笔记本,一个计划,一个目标等等,我就会象是在不知方向的海洋里游泳。当然,在最初你会感到很无助,你根本不知道从何开始或应该安排些什么。但要记住一点:任何计划都比没有计划好,因为你一旦有了开始,你就会知道如何改进你的计划,而没有计划、没有开始也就根本谈不上改进了。
我发现我只要把什么东西一写出来,马上就会感到冷静,并且能够控制自己的思绪了。
我记得有一次我向我父亲抱怨那些在学校所学的无用的课程,我对它们一点都不感兴趣,我父亲却说了一句对我很由影响的话,"什么课程并不重要,重要的是你在学习一种学习的方法。"他是对的,这对于人类来说是一个非常有用的技巧――学习的方法。在第一批买我的书的人中有一个退休教师,后来他和我联系要上课,当见面时我发现他把我的书给拆开了,说明的部分给钉在了一起,练习的部分给钉在了一起,并且在每一页上都写满了注释,显然他已经把我的书按照他的习惯重新规划了,以便对他来说能提高的更快。这是一个懂得学习方法的人的例子。
好了,现在停止说教,让我告诉你一些实际能用到的东西。是的,你必须在开始学吉他的时候就要树立一个目标,对于想成为不同类型吉他手(摇滚,古典,民谣,布鲁斯)的人来说,目标也是不一样的。下面我会列出我为我的学生树立的目标,并且希望他们尽快达到我的要求。
第一,我要所有的学生都要知道怎样正确地练习,没有这一项,我是不会开始让他们练东西的。
第二,在学生一开始的时候,就要通过正确的练习来培养一种意识,能够感觉自己手部的肌肉,让它们按着舒服的方向发展,一旦有别扭、紧张的感觉,就一定要调整过来,以免形成坏的习惯,因为坏习惯一旦形成就很难再纠正回来,将来它会对你的进步起到难以逾越的阻碍,而那时你自己可能根本就不会意识到。
第三,在学生将他们的手指训练正确后,也就是说能够以正确的指型按弦了,就该教他们一些吉他上最基本的东西了。我先让学生掌握第一把位的开放和弦,G,C,和D。学会怎样按它们,并学会怎样顺利地换和弦。然后尽快的把这些和弦运用到歌曲当中,我觉得这一点很重要,我也许在第二或第三节课就开始作这一步了。
尽早的接触歌曲对学吉他来说是很重要的,我在第二或第三节课就会让学生学习弹歌曲,我可能会让一个学生三个月之内都只练这一首歌,直到他能很熟练地从头弹到尾,这是一种纵向的发展。掌握一首歌后,我会让他们学习更多的同样简单的歌曲,建立自己的弹奏曲目集,这是一种横向的发展。 能够在和弦进行当中很平稳的扫弦是应最先掌握的技巧,它是一个吉他手迈向音乐演奏的第一步,一般的人所理解的吉他弹奏也就是这样的。对于有些人来说,能够弹奏旋律是件更美的事情,但在初学时它的技术难度更大些。
我为学生安排的歌曲都是他们非常喜欢的歌曲,我不管是什么歌,只要他们喜欢,只要他们的能力能达到。比如对于学摇滚电吉他的学生,我会选择“"Born To Be Wild"这样的歌,它有着很基本的开放式重力和弦。对这类学生,我会让他们先掌握这种和弦,然后才是民谣和弦,因为重力和弦会让他们更早的能够学习弹奏他们心里所喜欢的歌曲。
所以,前面这几个目标是:1.能够正确地练习;2.通过基础练习,建立正确的手部基础;3.通过简单的和弦进行和歌曲来提高对音乐的感觉,直到掌握几首歌之后,且学生在弹奏中没有任何的手部紧张。
学习弹吉他这样有复杂技巧的东西,它的过程不是完全直线性的。它并不象做某些事情那样"先做这个,完成后再做那个,完成后再开始做那个",学习吉他的过程是个多线程的集合,几项事情同时发生、成熟,产生一个结果,那就是你成为了一个优秀的吉他手。就象是在做饭,你要做几道不同的菜,又要煮饭,又要做汤,每件事情都几乎同时开始同时进行,但你会合理的分配你的时间和注意力,所以一切都在控制之中,最后是同时被端上了饭桌。
我们安排各种不同的练习,目的就是要产生我们所希望的结果。不断的复习,不断的改进,在消耗我们的精力的同时,也要用头脑去思考。阅读所有有关学习吉他的素材,提出问题,用你所学到的东西和积累的经验为自己订制课程和练习计划。 在我们刚才说过的那几项之后,下来就是弹奏音阶,但要保证你的手指的每个细小的动作都已经做的正确了。
许多演奏者感到苦恼的是他们练习弹奏新音阶时进展总是很慢,那是因为他们的手和手指由于不正确的方法而给肌肉带来紧张和酸痛,使他们的手型也变形了,似乎是在挣扎着弹奏。弹奏一个音阶是由一系列复杂的手部动作组成的,你必须先细微的体会按每一个音的动作,然后再把他们连接起来形成连贯的动作。吉他上的音阶从某种角度来讲,要比其它许多乐器的音阶难的多,因为每个音都需要两只手的精密配合,而不是象钢琴那样,一个手指就能弹出一个音符。
对于喜欢布鲁斯/摇滚的电吉他学生,五声音阶是最开始应掌握的。我们可能花好几个月的时间来熟悉音阶指型和提高速度,同时我们也会学习弹奏一些基本的摇滚licks,还有学习如何推弦。我会给学生一些我用他们所学会的licks写出的solo,这还是体现了那个教学的中心:学新内容,然后应用。对于新学的东西,在没有完全掌握时不要把它放下,至少要达到在一个很慢的速度下弹奏不出现错误。对于一个摇滚吉他手或其他类的即兴吉他手,不断的学习大师们的solo是很重要的。还要经常和其他人一起演奏,在练习时使用伴奏带,因为在这些时候,你所学的音阶和licks都能得到实际的应用。
对于初学者来说,一定要记住这点:不要一下子练好多歌曲,而每一首你都弹不完整,都不能象真正的音乐那样在一个平稳的节奏下弹奏出来。这样的人就说明他是不懂得练习方法的。号称自己会弹一百首歌曲,可每首歌都只会弹一小段,这样是没有多大帮助的。不要从一件没作完的事情跳到另外一件事上,这样的话你哪一首歌都不会弹好。也不要让老师催促着你学完一首歌曲,你一定要自己来决定结果,否则就换个老师。

    现在,如果你面对着一堆的教材,仍然不知道如何去制订一个可行的练习计划的话,那可就是你自己的错了。

左手按弦的一些技巧及忠告


大部分吉他初学者,即便是刚刚吉他入门的一部分人,在吉他教学课上经常会遇到一个很棘手的问题,左手按和弦总是出错,要不就是按起来特别困难,那左手按弦究竟有没有什么特殊的技巧呢?请大家接着往下看。

横按其实并不难,反复练习抓要点。

拇指中指对准按,左臂放松立手腕。

食指横按当弦枕,平直用力能按紧。

指侧按弦用力少,弹响琴弦才算好。

其余各指垂直按,练好一把是关键。

F和弦能横按, 其它横按全过关。

开动脑筋加勤练,横按和弦不再难。

还有就是你说你在和弦弹奏时连贯不起来,这主要是你在换和弦时不能将时值弹准的原因,要解决这个问题,只要你在进行和弦转换时采用“保留指”的方法就能轻松得到解决,即在从一个和弦向另一个和弦转换时,如果它们有一个共同的手指是在同一根琴弦上的,那这个手指就不要离开琴弦,然后以这个手指作为支点,这样转换和弦就会既快又准了,而且弹奏也不会连不起来了。如果,在转换和弦时没有“保留指”,那就应该先弹哪根弦就先按哪根弦,好了,就先给你说到这儿,希望对你有帮助。

再说说和弦转换的一些技巧和经验




很多学习吉他的朋友在了解一首歌曲的和弦后,却往往会发现想要灵活自如地进行和弦转换仍非容易的事,下面介绍一些提高转换速度的办法。

一、提前看好将要换用的那个和弦的指法位置。最好做到胸有成竹,这一点朋友们只要在练习时稍加注意,就可以做到。

二、学会使用简化的和弦指法。

三、学会"串把":是保证乐曲连贯性与提高转换速度的重要方法。所谓"串把"就是演奏时将不同的和弦指法像"珠子"一样串在一起。我们仔细分析一下就可以发现,大多数和弦都有着一定的内在联系或者说是相同之处,这就好比是一条"线",利用这条线我们就可以轻易地转换和弦指法,并使得您的演奏非常连贯。"串把"一般分为两类,一种是相同把位指法的"串把",另一种是不同把位指法的"串把"。

1.相同把位指法的"串把": 例如从C和弦转换到Am和弦时,左手第一指(食指)所按的音是同一个音即共同音,所以在转换时左手第一指原位不动,用来定位,其他手指则可以 准确迅速地转换成Am和弦指法。又如从Dm和弦转换到G7和弦时,左手第一指(食指)所按的音为共同音,所以在转换时左手第一指原位不动,用来定位,其他手指则可以准确迅速地转换成G7和弦指法。

2.不同把位指法的"串把": 例如从C和弦 转换到G和弦时,左手第三指(无名指)都是按在第⑤弦上,所不同的,前者无名指是按在第三品格,后者无名指则是按在第五品格,当从C和弦开始向G和弦转换时,左手无名指不要完全松离指板,而是轻贴着第菹一 第五品格定位,其他手指则迅速找到位置按住琴弦。 又如从Am和弦转换到G和弦 时,左手第二指(中指)都是按在第③弦上,前者中指按在 第二品格,后者中指按在第四品格,根据上面例子的方法就可以既快又准确地完成转换。

(1)请在和弦转换练习之前确保你的右手指法已经单独跟着节拍器练习得很纯熟,不用再花精神和眼神上去,否则不要练习左手的转换。因为这样你将会同时面对两个困难。我们都知道困难一个一个去解决总是比较容易的。这也是最重要的一点。

(2)通常和弦之间有的音相同而且使用同一个手指按的,可以不动,以这个保留的手指为中心找其他手指的位置(记住不要用眼睛,用手指感觉一下他们之间的距离),开始有点困难,相信我,定下心来慢慢做2个星期,这就不是困难了。

(3)为每一个和弦找一个中心手指,以他为中心找其他的手指位置,(方法同上),转换的时候瞄一下这个手指到位了,其他就自然对了。

(4)刚开始的时候同时定位所有的手指比较困难,这也是大家总是在和弦之间停下来的原因。过渡时期可以先弹分解,按照发声的顺序一个一个把手指按下去。有点像弹音阶。也有高手同志强烈反对,说以后弹扫弦的时候会有后遗症。请你放心,只要你熟悉了,过两个星期后再练习扫弦,那时候同时定位不会有问题的,因为你已经很熟悉和弦指型了。

(5)哪怕出现定位错误或者一下找不到位置也不要停下右手的节奏去等左手,右手死也要正常按照节拍弹下去。机械地。

(6)刚开始的时候将节拍器的速度调慢练,开始弹之前先跟着节拍唱几遍和弦的声音。磨刀不悟砍柴工。

关于SLAPPING的一些概念


何谓正确的slapping奏法是没有定论的,看每一个人slap都会有些许的差别,真要解释起来恐怕要花一大篇。所以,我想先提出两个基本原则,你可以试着对照自己的演奏方式,看看是不是能有所改进。

1)转动手腕

整只右手是放松的,slap的动作借着转动右手手腕来执行,而不是像民谣吉他初学时那样以手肘为轴的摆动。请注意:摆动跟转动是不一样的,用文字形容还不如实际观察来得直接,所以请你能有机会就多注意其它人是怎么做的。其实转动手腕的概念在刷吉他的节奏时也是一项重要的原则,请看LeeRitenour或PaulJacksonJr.便知.

2)下好离手

一旦你的拇指击中弦后,务必要让弦能继续的震动(才会有声音嘛);亦即.要将拇指移离敲击的那弦。在此,怎么移开大致分两个方向:

a.击弦后,大拇指继续向下移动,停在次弦上:假设你敲的是A弦,那么在敲完后,顺势将拇指停在D弦上。

b.击弦后,大拇指转回原位,准备下一次的敲击。这两种方式的声音略有不同,但是都应该试一试。

另外,你可以试试看不要只是敲击指版末端这个公认的位置,可以敲拾音器上,琴桥前,任何地方。你也可以试着用鼓棒、铅笔、苹果、萝卜、汤匙等不同材质的物品去击弦,试着抓出那种打了就跑的感觉。

如果这些有点奇怪的方法(请见鸣濑喜博的教学带及大事manband、黄韵玲的四手连弹、Soundgarden的Spoonman等演出)都能成功的发出击弦音,那么你应该已能正确的掌握击弦的概念了.

关于吉他即兴的一些经验


我个人非常看重一个乐手的即兴演奏能力,我认为即兴演奏直接反映了乐手本身的素质。
作为一个优秀的乐手仅仅拥有技术是远远不够的,我当初学琴的时候,听过这样一句话:“一个好的乐手,一般要经过三个阶段,一是速度,二是和声,三是旋律。”
也许这句话不够全面,但是它的确是有一定的道理的。

先说速度,速度其实就是你的基本功和各种技术在乐器上的一个体现,换句话说,速度其实是你作为一个合格乐手的基本条件。但是现在很多人舍本求末,反而把速度和技巧作为衡量乐手水平的唯一标准,这显然是很可悲的。
和声是音乐里的一个非常重要的表现手段,你对和声的掌握程度和熟练程度,直接影响你对音乐的理解,指导你演奏的每一个音符。一个真正的演奏家,对于音符的挑选是十分苛刻的。
旋律实际是说你的创作,一个优秀的乐手,是不可能总是拷贝别人的作品,而没有一点自我的创造性的。人类之所以发展到今天,就是因为人类的创造性,音乐也是如此。如果没有了自我的创造性,你拷贝别人的作品,拷贝的再怎么好,那也是别人的东西,不是属于你的东西,这样的乐手我们只能称之为琴匠,而永远不能成为音乐家和演奏家.
废话说了这么多,也打了半天字了,下面说说我对即兴演奏的一点经验和认识,希望大家跟帖说明自己的体会。
即兴演奏的方法一般有三种,一是根据和弦内音来演奏,二是根据和弦相关的各种调式音阶来演奏,三是把二者结合起来,灵活应用来演奏。
我们在做一段即兴演奏之前,首先要做的就是分析和弦,明确调性,为你的即兴演奏做个大概的准备。怎么样在有限的和声,节奏,小节里面,把你的想法说清楚,让听者明白你所要反映的情绪,并被你所感染,这是即兴演奏成功与否的一个标准。
一个优秀的演奏家是可以用他的演奏控制你的呼吸的。这就是心与心的交流,实际上,音乐是有这个功能的。
即兴的原则和技巧,有很多,但是也离不开这些基本的法则,音乐其实是一种高于语言的一种艺术形式,我们先把即兴演奏当作一种心灵的语言去理解。
写这个其实是想纠正一个观念,现在太多的年轻人对即兴演奏的理解有偏差,甚至就是错误的,很多人把即兴作为自己弹错的借口,似乎即兴就是乱弹,这是极其错误的。
一直想写个关与即兴演奏的东西,但是没考虑到篇幅的问题。写起来才发现,即兴演奏这个话题不好讲,牵扯的东西太多,不是一两句话可以说清楚的。我这里还无法上传谱例和音频,只能用文字来说明,希望大家都可以理解,从中间借鉴到一点东西,也希望大家把自己的理解写出来,我们做个交流。

即兴演奏其实就是一种即兴的创作,我个人认为现代音乐的灵魂其实也就是即兴演奏,我们听到的很多流行音乐里的器乐solo,有60%是乐手根据音乐来即兴演奏的,除非是编曲者事先写好一段solo,但是一般的编曲者是不会这样做的,因为这要求编曲者对每样乐器都要精通,这显然是很少见的。尤其在blues,jazz,fusion这些音乐形式里面,很多器乐的solo部分是只有和声,没有旋律的,或者是有旋律主题,但是没有发展的,甚至很多音乐直接就是无主题的,如果一个乐手没有即兴演奏的能力,我看他是不适合做这些音乐的。

现代音乐之所以迷人,魅力就在与此,因为即兴演奏让乐手可以充分的表达自己的感情和想法,每一个乐手都是即兴创作的大师,而你在即兴演奏的同时,你自身也从音乐中得到了最大的回报,那就是心灵和音乐的一种融会。而古典音乐今天的没落,我想跟这个有很大的关系。即兴演奏实际上是人性化在音乐中的一个具体体现,关于这一点,我们以后可以专门说明,对此有兴趣的朋友,也欢迎大家到我的琴行,大家一起探讨。

即兴演奏的法则我大概归纳了一下,我从下面几个方面来一一说明。

一,听背景音乐,酝酿你即将开始的即兴演奏。

我们要做一段即兴演奏的时候,最好是先听音乐,对音乐的和声走向,节奏,韵律先有一个听觉上的印象,为你的即兴演奏做个准备工作,比如C,Am,F,G这个进行,我们可以先听4小节或者8小节,在这4---8小节之间,给你的即兴演奏打一个草稿。

二,划分乐段,确定乐句。

乐句是音乐的基本形式,一般两小节一句,或者一小节,三小节一句的都有,你要根据具体情况来确定自己的乐句,由乐句组成乐段,两句一段或者四句一段,有时候也会有三句一段或者五句一段的。这些工作基本上可以在你的准备工作中完成。我们一般听到的音乐有这样几种形式,A----B---,A----B------A-----,A----B------C------A----,A---B-----A-----C----,等等,大家平时多注意,应该可以发现更多,我在这不一一列举。

三,塑造音乐形象,确定你的音乐主题。

我们听音乐是需要有一个主题的,你主要在这8小节里反映什么内容,表达什么思想,这就是我们要做的事情。当然也有主题不明确的,但是音乐的整体形象是要有的,在这8小节或者16小节中完成一个基本的音乐形象,然后在下一个乐段深化发展你的音乐形象或者主题,一般要经过第一主题,第二主题,发展变奏,深化主题,主题再现等,这是个大的框架,但是具体运用要根据音乐的具体情况来分析,不能死套公式,因为即兴演奏给你的思考时间是很短的。

四,用你的音乐语言,抓住听者的耳朵。

一段精彩的即兴演奏是会让人激动不已,而且久久回味的。当然这些是需要一定的技巧的,首先,你要注意对比,音符的稠密,高低音的起伏,旋律线的清晰会直接影响你这段演奏的情绪,而你的情绪会感染到你的听众,我们经常说,要想感动别人先得感动自己。这是个长期的问题,你要对c,d,e,f,g,a,b这七个音符了如指掌,明白他们各自在调式中的主属作用及功能,熟悉他们每个音符的情绪和脾气,你得跟他们成为非常好的朋友,他们才会帮你说话:)

五,学会思考。

这里说学会思考的意思是说,我们在做即兴演奏的时候,必须要清楚你所演奏的每一个音符,所使用的每一个技巧,使你的演奏是经过大脑思考得来的,而不仅仅是你手上演奏的一个习惯,也就是所谓的“手癖”。作为一个真正的演奏家,他所使用的每一个音符都是经过筛选的,这个音符从哪里来,到哪里去,为什么要使用这个技巧,都是必须交代清楚的。高手和庸手的区别之一就在于你弹琴的时候,是你的手服从你的大脑?还是你的大脑盲目的跟着你的手走了?

我们知道,即兴演奏所给你思考音符,构思乐句的时间是不多的,往往就在一小节甚至一拍之间,你就要想清楚你要怎么表达自己,所以你必须提前一小节,或者几小节,就要把你下一个小节,或者下一个乐段要弹的东西考虑清楚,有个基本的框架。

六,不要说废话,学会适当的沉默。

这个意思是说,如果你实在不清楚你应该弹什么的时候,那么你可以选择少弹或者不弹。

这就好比说话,在你不知道说什么话比较好的时候,你最好是不说或者少说,这样做比你漫无目的的胡说要好的多。有些时候,沉默也是一种表达方式。

七,听觉表情。

每一件乐器都有她独特的演奏技巧,每一个技巧其实都是人性化在乐器上的一种延伸。以电吉他演奏中最重要的技巧之一推弦来说,同样的音符,但是推弦的方法,时值不同,她所体现出来的情绪也是不同的。我们经常说,听到琴声就可以看到演奏者的表情,就是这个意思。推弦的表情是最丰富的,我们应该注意演奏技巧的运用,所带给听者的听觉表情。

八,呼吸。

呼吸是人类最重要也是人类最容易忽视的一个生理现象。我们大家谁也不会注意自己的呼吸,因为这实在是太平常了,可是如果呼吸出了问题,你的生命也就出了问题了。

音乐的呼吸也是如此。学会掌握音乐的呼吸,最终能够控制音乐的呼吸,从而感染听者,让听者跟着你的呼吸来呼吸。这是即兴演奏的最高境界。首先你要先学会去感受音乐的呼吸,注意休止,切分,顿音,延长音的使用,注意你的呼吸跟你所演奏音乐的关系,注意你所演奏音乐的呼吸跟你的呼吸是否融合,并试着把你所演奏的乐句唱出来并一起演奏出来,最终达到真正的“人琴合一”。

九,不要怕弹错。

不要怕弹错,即兴演奏就是即兴创作。即使大师们在做即兴演奏的时候也是会有可能弹错的。弹错了也没关系,也别慌,当你知道自己弹错了,反而是一个进步。有时候,这个错音反而会出现一种你意想不到的特殊效果。

暂时先写这些,基本上也就是这些法则了。其实说的再多也不如多做练习的好,理论必须联系实践,我们有了这些即兴演奏的理论依据,下面就要在实践中去体会,运用他们,把这些死板的理论依据灵活运用,让你的琴声跟你的呼吸同步,最终创造出属于你自己的,精彩的即兴演奏!

2023吉他教学——吉他弹唱的一些技巧


(一)歌唱的姿势
歌唱的姿势分站立式和坐式。
一. 站立式:
练习歌唱,首先要有正确的站立姿势。正确的站立式是正确呼吸与正确发声的基础。但它又很容易被初学者忽视。比如:有人在呼气发声前为了放松,而全身向下坠着,造成胸部塌陷,腹部凸出;另外,有的人在歌唱时站姿为"稍息"式。这些其实并不是唱歌时需要的放松,它并不是一种自然、积极、精神饱满的歌唱状态,反而使歌唱者处于一种松垮、拖拉的状态,试问又怎么能热情地去歌唱呢?再比如:有的人歌唱时低头看谱,这样不仅压迫了胸部,而且使颈椎不能伸展。要知道,歌唱时诸如夹肩、凹胸、挺肚、伸脖、歪头、眼望天等的形态和习惯,都会直接影响发声各器官的功能及各器官间的协调,从而导致错误的发声。
正确的站立姿势应是: 身体自然站立,精神饱满,情绪积极,胸部自然挺起,小腹收缩;双足稍分开呈八字形或一前一后,距离约与肩同宽;重心略向前,颈椎与腰椎伸展; 额头稍向前倾,下巴放松并略向后收,两眼平视;双肩放下并微向后张,脸部肌肉不要紧张;要感觉小腹与眉心仿佛成一直线,尽量解除一切不必要的紧张状态。如果你重视歌唱时正确的站立姿势,并认真去做,定会受益匪浅。
二. 坐 式:
坐着歌唱时,上身的姿势与站立时的要求一样,但注意腰部要挺直,不要靠在椅背上,两腿自然弯曲、分开,两脚落地。两腿不要交叉叠起,否则会影响气息的通畅。看谱歌唱时,要求两手拿着乐谱视唱。划拍时,左手持谱,右手轻轻划拍。
总之,歌唱时姿势要正确、自然、美观,以不妨碍整个发声器官的正常活动及有利于歌唱为标准。
(二) 歌唱的呼吸
呼吸是歌唱的原动力。人在平静时,吸气与呼气的时间大体上相等,吸气量小。在说话时也是随时将气息消耗掉。但在歌唱时,呼气的时间要比吸气的时间长得多,所以吸气一定要饱满。在歌唱时,呼气要尽可能地保持长一些时间,气息均匀、平稳地流出,使气息化为声音,并能达到自如地控制声音的强、弱、长、短的目的。
古人云"善歌者必先调其气",当今中外歌唱表演艺术家也都非常重视歌唱的呼吸。有人称"歌唱艺术就是呼吸的艺术",此提法虽有些片面,但却说明呼吸在歌唱中的重要性。歌唱时的呼吸与平时的呼吸有很大的区别,它是一种特殊的呼吸方式。
一、怎样吸气:
歌唱吸气时,要求用口、鼻同时吸气,到肺叶底部。以心窝下的腹壁为中心,胸腔下部四周向外扩张(两肋感觉明显),横膈下降,胸腔底部向下伸展,整个胸腔扩大,小腹收缩。歌唱时的吸气比平日下意识的吸气其程度加深了,横膈膜下降和胸腔的扩张,造成吸气量增大。这样,就使横膈膜掌握了呼吸的主动权,并和腹肌共同完成控制气息的任务。这是一种有意识的、积极主动的吸气。
二、怎样呼气:
呼气发声时,必须保持吸气时的状态。由于呼气开始时,肋骨本身的重量和横膈膜回升的弹力,都在帮助呼气肌肉群作压缩运动,如果发声时,吸气肌肉群突然放松,那么气立即就泄掉了,发出的声音就失去气息的支持了。学员经常感觉唱歌时气息不够用,主要就是由于这个原因。因此,歌唱发声时,要保持住吸气时的状态,即保持胸腔四周与横膈膜的扩张状态,以后腰为基点,支持歌唱发声,感到声音好象"落"在气上,由气"托"着,或者说声音唱在"气"上。同时,要保持微微挺胸(平时呼气时是塌下的),小腹为了保持肋骨的扩张和胸部的微挺状态而收紧。在呼气肌肉群毫不放松的情况下,让气息缓慢、均匀而又有节制地呼出。由于呼气肌肉群和吸气肌肉群始终在同时工作,即产生对抗,形成一种歌唱的气势,造成胸内有压力的气柱,使呼出的气息具有一定的力度,亦使发出的声音具有力的素质,这就是常说的有控制的发声,我们把歌唱时的呼吸法为胸腹联合呼吸法
三、要注意的问题:
如果吸气时肩部耸起,即锁骨明显上移,则只能利用较少的肌肉上提肋骨来扩展胸廓,吸气量很小,得不到横膈膜的强有力的支持,只能借助于颈部的肌肉等来帮忙,极大地影响了音质,造成气流不畅、声音发抖、不能聚拢,常造成脸红脖子粗的现象。长期这样唱歌,会过渡疲劳,引起上胸的疾病,这种呼吸法因而不能为歌唱所用,我们称它为浅呼吸法。当我们在运用胸腹联合呼吸法时,不可将气吸得过于饱满,以免造成肌肉过份紧张和使声音失去弹性,从而干扰发声,呼气发声时,应注意避免控制得过死,而把气闷住,因此,应该在不断的呼吸与发声的训练中去体会吸气与控制气息的适度感,使发出的声音均匀、平稳、流畅和持久。

关于指型的一些学习经验


说句心里话,我对于指型也曾有过段不短的时间去死记硬背,但是效果不是很好,弹的时候总会有慢半拍的感觉,而且只是音阶模进与上下行的弹奏话,很容易忽视了消化和理解而把一个指型变成一个单纯的机械去运动,这也是为什么总是在正常练习中容易出问题了。但是经过一段时间的思考和与网友不断的交流和沟通,我也逐渐有了自己的一些自我的学习经验,想和大家分享一下关于指型,指板音阶记忆的一点心得,如有不妥之处,还请各位指正。

1、关于标准音下吉他空弦的音程

我们知道,如果没有采用特殊调弦法,那么吉他从六弦到一弦的空弦音,音名分别是E,A,D,G,B,E(3,6,2,5,7,3),关键的3-6-2-5-7的重要来源之一。这几个空弦音有什么意义呢?

从音程角度出发,从低音到高音,即六弦到五弦,五弦到四弦,四弦到三弦,二弦到一弦,分别为:3-6,6-2,2-5,7-3,这几个都是纯四度音程,这说明在这几根弦之间的指板音阶上是有着一定规律与联系的。唯一特殊的是从三弦到二弦(5-7),是一个大三度音程,也就是说,如果某些在低中音弦上的进行的有规律的指法,一旦到了三弦与二弦之间上,就会发生变化,其直观反映应该是二弦的品位向后移一品(一个半音),才和三弦构成一个纯四度音程。那么,接下来以强力五和弦与四度和弦为例说明这点。

2、关于五度双音和弦(强力五和弦)与四度双音和弦的推导与构成

很多初学者都知道五度双音和弦的构成与指法相对来说比较简单,通常两根手指头搞定。相邻的两根弦,一个手指头按根音,另一个手指头按五度音。基本上在六,五,
四,三弦上只需要保持这个手型来回移动就能推导出其他的五和弦了。

为什么是这个手型呢?

前面我们讨论到:六弦到五弦,五弦到四弦,四弦到三弦,二弦到一弦,之间都是纯四度音程,而五度双音和弦两个音之间的音程是纯五度,也就是比纯四度要多一个全音,反映在指板上,正好是两品。举个例子:六弦三品是G,五弦三品是C,这两个音之间是纯四度音程,如果想构成一个强力五和弦,那么需要把按在五弦三品的手指往后移两品,挪到五弦五品上,即为D。G-D是为纯五度音程,也就构成了一个G5的五度双音和弦。

那么,四度双音和弦的推导便如此:G-D是五度音程,通过音程转位我们就知道,D-G就是四度音程。这个D-G怎么按呢?五弦五品是D,四弦五品就是G,也就是说,你只需要用一根手指头,同时按住这相邻的两根弦的同一品,一个四度音程的G5和弦的就出现了。

3、关于三弦与二弦之间音程导致的指型变化

好,六弦到五弦,五弦到四弦,四弦到三弦,音程一样,双音和弦的指法也是一样的。但是三弦到二弦时,音程发生了变化,由之前的纯四度变成了大三度,少了一个半音,我们再想用之前的指法来做双音和弦,就会出现错误。这时候的指法也跟着变化了,要再向后移动一个品位(一个半音)才满足上下纯五度或者纯四度的音程。比如想在三弦和二弦上,做一个A5和弦,那么,食指按住三弦二品,那么你的无名指或者小指,按的就不应该是二弦四品了,而应该是二弦五品,与之前的手型相比,正好又往后移了一个半音。至于在三弦和二弦上,做四度双音和弦,道理也差不多,指型和之前比发生了变化。

4、关于指板音阶记忆的一点想法

前边说了那么多,其实有价值的就在于:六弦到五弦,五弦到四弦,四弦到三弦,二弦到一弦之间都是纯四度音程,而三弦到二弦之间是大三度音程。这个有什么意义呢?

也就是说:在六弦到三弦这几根弦上,你随便按上某弦的某品出来的音,与它下边相邻弦的同一品的音,必然是纯四度关系。直观点说,只要在这几根弦上,某一品是个1,那么它下边的那根弦的同一品一定是4;如果某品是7,那么下边那根弦的同一品一定是3;同理,如果某品是6,那么下边那根弦的同一品是2;某品是5,下边那根弦的同一品是1——总之,即符合纯四度音程音阶的规律。

值得注意的是:如果某品是4,那么它下边那根弦的同一品,并不是7,而是#6。因为4-7是一个增四度音程,4-#6才是纯四度音程。

胡思乱想了很多,写了大半天,不知道对于各位朋友有没有帮助。不知道以前有没有人总结过,本篇文字是我一个字一个字打出来的。如果对您有帮助,那么我本人十分高兴;如果您觉得有问题,欢迎指正~

吉他常见问题的一些调琴方法


我下面列出的许多技巧、方法和理论是建立在我从一些非常慷慨的,愿意分享他们心得的朋友那里学来的东西的基础上的,与吉他教学教材没有任何关系。我描述的技巧只是实现目的的方法之一;正确的方法并不存在,只是有些方法比其他的简便、快捷。学会技巧背后的理论比学习技巧本身更重要。了解理论可以使你明白吉他安装的方方面面的基础,使他们不再那么神秘。一旦你学会了你正试着学习的(理论),你可以直接或者灵活的运用相应的各种技巧来完成每个工作。

下面的讨论严格适用于钢弦声学吉他,基础理论同样适用于古典吉他和电吉他,也同样可以用在各种有品的弦乐器。调整的四个步骤:

这里有且只有四条最基本的、广泛影响到吉他演奏能力的调整技巧。分列如下:调整琴颈钢筋力量;调整鞍部弦的高度;调整螺母处弦的高度;调整声调(音准)。这四条就是我所说的“吉他的基础调整”。与“修理”对比,修理是可能会用在某个特定的乐器上,使之发挥最大演奏能力的工作;调整则是每把吉他至少都要用到一次的工作。只有极少数的制造商会用足够的时间去做这些调整工作。就算制造商做了,那些调整仍然是十分平庸并且面向大众的,不是为你度身定制。

琴颈曲度:

单纯的就吉他的基本力学原理来说,吉他的琴身机械的放大弦的震动。弦的震动是由首先使之由静止状态的位置产生位移——假定它在拉力下保持静止——然后释放它产生的。弦的弹性和作用在其上的外力使它向与平衡位置相对的几乎等位移处运动。由于每次震动的能量损失,弦的振幅逐渐减小(“衰减”)。弦震动的基本形状是由弦根部起始,在弦中部振幅最大,并在弦的另一端停止,振幅随时间逐渐减小(衰减)的浅曲线。(空弦)弦的两端没有任何位移,而12品处位移最大。为了给弦的震动提供空间,有两个选择:或者提升弦的高度(也就是“action”)确保弦的震动不会碰到品,或者使品连成的表面适合弦震动的形状。弦的高度可以用后者达到最小,也就是减小弦与品的距离,使吉他容易弹奏。

事实上,使品丝顶端连成的平面有适合琴弦震动的曲度也就是让琴颈有一个小曲度。琴颈曲度的大小由几个因素共同决定,包括琴弦高度,琴弦振幅。如果琴弦高度足够,那么不需要琴颈曲度;当然那样会影响手感。琴弦的振幅由张力,琴弦材料和初始位移(拨弦的力度)决定。琴弦降音会比标准音振幅大,同是标准音张力小的会比张力大的振幅大,拨弦力度越大振幅越大。所以,琴颈曲度的大小并没有固定的标准,因为不同的演奏者、琴弦需要不同的曲度。(请参考IBANEZ的调整 中的介绍)

对于琴颈装有钢筋的吉他,调整琴颈曲度是很容易的。装有钢筋的琴颈基本原理都是一样的。(转述)由指板正面观察,钢筋两端拉紧琴颈,则琴颈中间向观察点突起,反之内凹(如果去掉钢筋,琴颈自然曲度会是琴颈中部向观察点内凹)。(装有两根钢筋的是什么作用:以super wizard为例,由于这种琴颈由三片木头粘合,并且很薄,琴颈自然曲度的力量不足以应付钢筋的控制,增加的一跟钢筋用于增强木材的力量,另外琴颈自然曲度对木材有严格的要求,这种设计可以降低这种要求,同时由于是两根钢筋相互作用,可调性、稳定性更好,受气候影响比较小。 一跟钢筋的琴颈是钢筋与木材作用,两根钢筋则是钢筋相互作用,然后他们的形变作用于木材) (看着头疼?呵呵,我也是)

调整钢筋的地方在琴头或者木吉他音孔内的都有。在琴头一般是被一个小塑料片盖住,在音孔内则大多裸露在腔体内琴身与琴颈结合处的加强筋上。调整的工具一般是标准六棱扳子或者其他专用的工具(随琴赠送)。需要补充的是,品丝顶端有时候并不在一个平滑变化的面上。从琴枕向音孔观察,可能会发现有些品安装不到位。常见的毛病是木吉他琴颈与琴身结合处的品隆起一点。这种情况打品没办法用调整琴颈曲度避免。没有调整钢筋的吉他咋办?拆掉品丝,用外力强制改变琴颈曲度,这可能需要很牛叉的技术,这里不作讨论……

必须弄明白琴颈曲度跟琴弦高度的关系。琴颈曲度越大,高把位琴弦距离指板距离越大,所以琴颈曲度并不是越大越好,适度即可,否则会很影响演奏。(还要深究?琴颈只是琴弦震动区域的一部分,当然琴身那部分不需要有曲度,但是必须保证琴颈与琴身接合在一个平面上,也就是说假定指板是平的,那么通过调整琴桥必须有一个位置让琴弦跟指板平行。换个说法,以琴身表面为基准,第23个品丝不能高于前面任何一个品丝,从琴正面观察,假设指板是水平的,琴颈宁可有一点点前倾,但是绝对不能后仰)

吉他弹唱中的一些不良习惯


从吉他入门开始,每位学习吉他的朋友都曾憧憬着,某一天能够站上舞台为观众弹唱自己的音乐!愿望总是美好的,大多数擅长吉他弹唱的朋友都存在很多问题和不良习惯,不过问题知晓后是可以及时修正的,不良习惯可无法及时改过来。

所谓不良习惯,就是一些毛病,这类毛病可以说是多种多样的,比如有的人专爱加些下滑音,无论什么歌,也不管是歌的什么部位,凡是来得及加的地方一律加一个下滑音,这是非常糟的,听的人会感到很“痛苦”。再如有的人不是加滑音,而是专门喜欢在一些音前面加一个二度跳音。

如乐句的第二个音是“ 3 ”,她便在前面加上一个短促的装饰音“ 2 ”,唱的时候不是从“ 2 ”,滑到“ 3 ”,而是从“ 2 ”跳到“ 3 ”上去的。 这样,就是歌词中“ 3 ”下面的一个字断成了两个字。以歌曲“三月三”为例,有好几处都把一个字唱出了两个字,如:“又是一年三月三”唱成了“今年后是一年三月三”;“不觉亮了天”唱成了“不户觉亮了天”;“人人笑开颜”唱成了“人人笑开颜汉”“如今每逢春风暖”唱成了“如互今每逢春风暖”……

这种跳音如果用上一次半次,也可能不要紧,但是用得太多了,同样会使听的人难过。下面再谈一个例子,有一次我听到一个学生弹唱,很有意思,他每唱到拖长音的地方,全部用一个固定的办法来处理:即“弱起渐强”,绝无例外。如果一个不了解情况的人来听,说不定会以为他是朝鲜人呢。因为朝鲜的民歌,全部是这种唱法。而他并不是朝鲜人,他只不过是在歌唱方面养成的这样一种“弱起渐强”的习惯。

如果以上所提出的各种问题都解决了,那么不管同学们的声音条件如何,唱出的歌一定会是优美、动听的。 下面,有两点需要补充的。

其一,通过以上的论述,不要给大家造成一种错觉,即误认为我们是反对歌唱中的滑音和装饰音的。我们反对的只是滑音和装饰音的滥用。必要的滑音和装饰音还是要有的,只是要应用得适当、恰到好处。有些特定的滑音或装饰音为歌曲增添了不少风彩,是十分宝贵的。

其二,有些同学的嗓子有点沙哑,有点粗糙,便认为自己声音不好,不去练唱了,这是不对的。用现在的观点去看,嗓子如略有沙哑和粗糙,不但不能算缺点,相反应该认为是难得的优点,有的人把这样的嗓子叫“金不换”,我看是有道理的。至于沙哑的嗓子为什么比圆润的嗓子更具有魅力,更富表现力,我也不知道,因为没有去分析、研究过。 有的同学在弹唱时,常模仿一点沙哑的气声,我看这是值得提倡的。

关于吉他弹唱中的歌声问题,我们已谈了不少,希望问学们做一些思考,根据自己的具体情况,做出适合于自己的选择。“学生腔”这种唱法,较容易掌握,适合于大多数同学,绝大部分具有普遍嗓音的同学都可以考虑采用这种唱法。

[转帖]弹木琴的一些方法!



玩琴也快十年了,古典,电琴也都玩,今天总结一下我个人练琴(主要是木琴)的经验,供大家交流。
首先,最基本的,也是最枯燥的,更是最重要的,就是基本功的练习:
我分几个角度来说吧,首先是左手,左手的技术主要分独立性,准确性和稳定性,速度。
1,独立性是指每个指头单独运动的能力,一般人常常动小指时,无名指会跟着一起动,或者在食指,中指,无名指三个指头都在琴上按品的时候用小指击弦和勾弦,会感到没有力量,这都是因为独立性不好。
2,稳定性和准确性,这点主要在转换和弦时能充分体现,有人按和弦按住是按住了,但是总按不实,并不是手上没劲,而是没有按到靠品柱的地方,所以常出现虚音。
3,速度,这个我看就不用多说了,大家都已经很了解了。
下面说右手:右手一般就只有扫弦和拨弦两种情况。
先说拨弦,拨弦时拨片应当和弦成三十度角,这个每本教材都谈到过,但是很多朋友仍然是平行拨弦,这样拨出来的音色会很干,没有颗粒感,三十度角时,琴弦和箱体的共鸣会出现最好的音色。拨弦分单弦拨弦和跨弦拨弦(相临弦或非相临弦),单弦拨我就不多说了,跨弦是一项很难的技术,尤其是在速度很快的情况下,难度就更加的大,这方面更需要加强练习。无论是单弦或者是跨弦都要一上一下,这样可以更好的控制拍子。
扫弦,无非也就是上扫和下扫,但是要注意的是,扫弦时,拨片也要三十度的拨弦,这个一般在下扫是没什么问题,但是上扫时一开始练习会有些不适应。扫弦主要分三种,第一种是低把位的开放和弦扫弦,第二种是高把位的扫弦,第三种是制音扫弦,制音扫弦又分左手四指全部轻轻按到弦上的那种和右手的扫弦。把扫弦分为这三种是因为这三种扫弦在弹奏时,弦的张力明显不同,如果不在这方面单独训练的话,在低把位快速扫弦,然后马上换到高把位,拨片都很有可能嘣飞,更别说音色控制了。
下面就是双手的配合练习,包括音阶,和弦(扫弦节奏),和分解和弦。
在实际弹奏中,声音一定要大,一定要让琴弦有明显的震动,这样才能使得整个箱体有充分的共振,很多朋友弹琴技术是不错,但是弹奏是音量太小,整个箱体根本没有达到应有的震动,这样,音色会很干涩,根本不可能有好听的音色,这个对电琴也适用,如果是失真音,轻轻弹和使劲弹失真度都会有明显的区别,在木琴上可以多看看ERICCLAPTON的木琴演奏,电琴上我觉得STEVEVAI,ERICJOHNSON等等大家熟悉的大师都可以借鉴,最值得一提的就是PAULGIBERT,他的力度就很大,他弹的失真音就非常强,即使是在效果器的失真不强的情况下,所以失真并不是把效果器上的失真度调大就一定可以出来很强的失真。再多罗嗦一句,SLASH常常就不用效果器,直接插MARSHALL音箱,音箱一般不会提供很强劲的失真,但是他大力度的弹奏往往使失真音非常的有冲击力。
最后说点小技巧,分解时,根音一点要弹重一些,标准是清晰持续到整个和弦的结束,这样可以有力的支持整个和声的进程发展,使得和声的色彩明显。根据分解音的需要,适当把高音变化的部分突出,例如黑豹的《TAKECARE》,就应当把高音变化突出出来。扫弦时也要突出低音和高音的声部,刘传的教材(虽然大家可能都觉得不怎么样,呵呵~)上一般都有标出高音声部和低音声部的扫弦,但是真正这样使用的朋友不太多

有关音阶练习的一些方法建议


吉他教学里,有很多种练习的方法,而音阶练习是一种最佳的音乐练习形式,因为它将手指的灵活和双手的协调练习与速度、力度和耐力的培养结合在了一起,还能从中得到宝贵的乐耳锻炼与节奏训练。你只要有规律的正确练习,就能自然而然的得到所有这些收获。

要知道这世界上根本就没有一种所谓的正确练习方法,而对于你来说,最好的练习方法是你自己养成的。任何联系方法的关键是要有计划,而且要严格按照计划练习。现在你已经知道了,就你的弹奏而言,最严厉的评判永远只会是你自己,要运用下面这些评判方法来帮助你保持正确的练习。

下面这些建议—其中一些很具体,另一些则是泛泛的—将帮助你制定出自己的练习规律。要特别注意每一条建议—事实上,你迟早会运用这些建议的。

1、如果你每天练习一个小时,那么你应该花十到十五分钟来练习音阶。要按这个比率根据你每天的总练习时间相应增加或减少音阶练习时间。

2、每次练习开始时,可以先弹奏一些比较容易或比较熟悉的练习—比如,一个顺琴颈半音级进(既一个品格一个品格的上下级进)的八度大调音阶音型。

3、弹奏每个音阶练习时要将它唱出来。在学习用新的指法弹奏一些听上去熟悉的音阶时,这种方法尤其有用,因为这有助于你提高耳朵与手的协调性。这种技巧也能使那些好的即兴演奏者自如的弹奏他们能够想到的任何旋律乐思。

4、交替进行机械性和音乐性的弹奏。试着对练习进行一些句法和圆润性处理,可以包括机械性的断奏和流畅而富有表现力的圆滑演奏。

5、使用节拍器和鼓机。良好的速度感和节奏感对任何音乐来说都是至关重要的。节拍器能够帮助你在提高弹奏速度时记录下你的进展。记住,千万不要在你还没有掌握好之前就用较快的速度进行弹奏。

6、试着用节拍器或鼓机给你提示一个速度,然后再关掉节拍器,弹奏音阶或者音阶练习。弹奏结束后,重新打开节拍器,看看你在结束时的速度是否与开始的速度相同。(在弹奏速度极慢的练习时,这简直可以算是试金石—不信你试试看!)。

7、试着在鼓机的伴奏下弹奏交叉节奏。例如,你可以在鼓机弹奏连续八分音符时用低音吉他弹奏三连音音型,这样你就能练习三拍和两拍的对比。你也可以在鼓机弹奏曳步舞曲音型时弹奏连续的八分音符,这样你就能练习两拍与三拍的对比。

8、倒过来弹奏你所熟悉的音型,或者从不同的地方开始弹奏。我们习惯于认为音阶总是先上行,然后再下行。为了增加一些变化,你可以先弹奏下行音阶,然后再弹奏上行音阶。如果你想看看自己对某一种特定的指法究竟掌握到什么程度,你可以从中间某个地方开始。

9、运用音阶来学习新的右手技巧。如果你弹奏时主要运用匹克(即拨片),那么你可以试着用下面的手指拨弦法练习;当然,如果你主要运用手指拨弦法,你也可以试着运用匹克拨弦。选择一些熟悉的音阶音型,这样左手部分就能完全自然运动。

相关推荐更多 >